뮤지컬 극장
Musical theatre뮤지컬 극장은 노래, 회화, 연기, 춤을 결합한 연극 공연의 한 형태이다.뮤지컬의 이야기와 감정적인 내용(유머, 비애, 사랑, 분노)은 말, 음악, 움직임 및 엔터테인먼트의 기술적 측면을 통해 통합된 전체로 전달됩니다.비록 뮤지컬 극장이 오페라나 춤과 같은 다른 연극 형태와 겹치지만, 그것은 대화, 움직임, 그리고 다른 요소들과 비교하여 음악에 주어진 동등한 중요성에 의해 구별될 수 있다.20세기 초반부터, 뮤지컬 무대 작품들은 일반적으로 단순히 뮤지컬이라고 불려왔다.
음악은 고대부터 극적인 연출의 일부였지만, 영국의 길버트와 설리번의 작품과 미국의 해리건과 하트의 작품들에 의해 많은 구조적 요소들이 확립된 19세기 동안 현대 서양 뮤지컬 극장이 출현했다.그 뒤를 이어 수많은 에드워드식 뮤지컬 코미디와 조지 M과 같은 미국 창작자들의 뮤지컬 극장 작품들이 이어졌다. 20세기 초의 코한.프린세스 극장 뮤지컬은 20세기 초의 레브와 다른 거무스름한 엔터테인먼트를 넘어 예술적으로 발전했고 쇼 보트, Of You I Sing, Oklahoma!와 같은 획기적인 작품으로 이어졌다.그 후 수십 년 동안 가장 유명한 뮤지컬로는 마이 페어 레이디, 판타지틱스, 헤어, 코러스 라인, 레미제라블, 오페라의 유령, 렌트, 프로듀서(2001), 위키드(2003), 해밀턴 등이 있다.2020-2021년에는 COVID-19 대유행으로 인해 많은 뮤지컬 극장 제작이 중단되었다.
뮤지컬은 전 세계에서 공연된다.뉴욕이나 런던의 고예산 브로드웨이나 웨스트 엔드 프로덕션과 같은 대규모 공연장에서 상연될 수 있습니다.또는 프린지 극장, 오프 브로드웨이, 오프 오프 브로드웨이, 지역 극장 또는 커뮤니티 극장 프로덕션과 같은 더 작은 장소에서 뮤지컬을 공연할 수도 있습니다.뮤지컬은 교회, 학교, 그리고 다른 공연 공간에서 아마추어나 학교 그룹에 의해 종종 공연된다.미국과 영국 외에도 유럽 대륙, 아시아, 오스트랄라시아, 캐나다, 중남미에서는 활기찬 뮤지컬 장면이 펼쳐진다.
정의 및 범위
북뮤지컬
20세기 이후 북뮤지컬은 노래와 춤이 진지한 드라마틱한 목표를 가진 잘 만들어진 이야기에 완벽하게 녹아들어 [2][3]웃음 이외의 진정한 감정을 불러일으킬 수 있는 뮤지컬로 정의돼 왔다.책 뮤지컬의 세 가지 주요 요소는 음악, 가사, 책이다.뮤지컬의 책 또는 대본은 이야기, 캐릭터 발달, 극적인 구조를 언급하는데, 여기에는 대화와 가사가 함께 언급되기도 하는데, 이것은 때때로 "작은 책"을 뜻하는 이탈리아어로 libretto라고 불린다.음악과 가사가 함께 뮤지컬의 악보를 형성하고 노래, 부수적인 음악, 그리고 음악 장면들이 포함되는데, 이것은 "음악을 배경으로 한 연극적인 시퀀스, 종종 노래와 구어체의 [4]대화를 결합한다."뮤지컬의 해석은 연출가, 음악 감독, 보통 안무가 그리고 때로는 오케스트레이터를 포함한 창작팀의 책임이다.뮤지컬의 제작은 또한 세트 디자인, 의상, 무대 특성, 조명, 소리와 같은 기술적인 측면으로 창조적으로 특징지어진다.크리에이티브 팀, 디자인 및 해석은 일반적으로 원래 제작에서 후속 제작으로 변경됩니다.그러나 밥 포세의 시카고 안무와 같이 일부 제작 요소는 원본에서 유지될 수 있다.
뮤지컬은 길이가 정해져 있지 않다.짧은 단막 오락에서부터 여러 개의 연극과 몇 시간 길이의 공연까지 다양할 수 있지만, 대부분의 뮤지컬은 1시간 반에서 3시간까지 다양하다.뮤지컬은 보통 짧은 휴식 시간이 있는 2막으로 공연되며, 1막이 2막보다 긴 경우가 많다.제1막은 일반적으로 거의 모든 등장인물들과 대부분의 음악을 소개하고 종종 극적인 갈등이나 줄거리 갈등의 도입으로 끝나는 반면, 제2막은 몇 개의 새로운 노래를 소개할 수 있지만 대개 중요한 음악적 테마의 재구성을 포함하고 갈등이나 복잡성을 해결한다.북뮤지컬은 종종 음악적으로 직접적으로 관련이 없는 일련의 노래들로 구성되기는 하지만, 보통 4개에서 6개의 주요 주제곡으로 구성되어 있다."성대화"나 낭독이 사용될 수 있지만, 특히 예수 그리스도 슈퍼스타, 팔세토스, 레미제라블, 에비타, 해밀턴과 같은 소위 "성대화" 뮤지컬에서 구어 대화는 일반적으로 뮤지컬 번호 사이에 있다.21세기 브로드웨이와 웨스트엔드의 몇몇 짧은 뮤지컬들이 한 장면으로 상연되었다.
북뮤지컬에서 극적 강도의 순간은 종종 노래로 공연된다.속담에 따르면, "감정이 말로 하기에는 너무 강해질 때는 노래를 부르고, 노래로 하기에는 너무 강해질 [5]때는 춤을 춘다."책 뮤지컬에서, 비록 뮤지컬의 역사에서 음악과 이야기 사이의 통합이 미약했던 시절이 있었지만, 노래는 등장인물 (또는 등장인물)과 이야기 속의 그들의 상황에 맞게 이상적으로 만들어졌다.뉴욕타임즈 평론가 벤 브랜틀리가 2008년 집시의 부활을 검토할 때 연극에서의 노래의 이상을 묘사했듯이, "노래와 캐릭터 사이에는 전혀 구분이 없으며,[6] 이것은 뮤지컬이 그들의 이상적인 이유들을 성취하기 위해 위로 올라갔을 때 흔치 않은 일이다.일반적으로 5분짜리 노래에서 부르는 단어는 5분짜리 대화 블록에서 부르는 단어보다 훨씬 적다.그러므로, 뮤지컬은 보통 대화보다 음악에 더 많은 시간을 할애하기 때문에, 동등한 길이의 직선 연극보다 뮤지컬에서 드라마를 전개할 시간이 적다.뮤지컬의 압축성 속에서 작가들은 캐릭터와 줄거리를 발전시켜야 한다.
뮤지컬에 등장하는 소재는 독창적일 수도 있고 소설 (Wicked and Man of La Mancha), 연극 (Hello, Dolly! and Carousel), 고전 전설 (Camelot), 역사적 사건 (Evita), 영화 (The Producers and Billy Elliot)에서 각색될 수도 있다.반면에, 웨스트 사이드 스토리, 마이 페어 레이디, 사운드 오브 뮤직, 올리버! 그리고 시카고와 같은 많은 성공적인 뮤지컬 작품들이 뮤지컬 영화로 각색되었다.
오페라와의 비교
뮤지컬 극장은 오페라의 연극적 형태와 밀접한 관련이 있지만, 이 둘은 보통 많은 요소들을 따져봄으로써 구별된다.첫째, 뮤지컬은 일반적으로 대화에 [7]더 초점을 맞춘다.그러나 일부 뮤지컬은 완전히 반주되고 노래되는 반면, Die Zauberflöte나 대부분의 오페레타와 같은 몇몇 오페라들은 반주 없이 대화를 [7]나눈다.둘째, 뮤지컬은 보통 스토리텔링의 필수적인 부분으로 더 많은 춤을 포함하는데, 특히 코러스뿐만 아니라 주요 공연자들의 춤도 포함합니다.셋째, 뮤지컬은 종종 다양한 장르의 대중음악이나 적어도 인기 있는 노래와 음악 스타일을 [8]사용한다.
마지막으로, 뮤지컬은 보통 특정한 오페라적 관습을 피한다.특히, 뮤지컬은 거의 항상 관객들의 언어로 공연된다.예를 들어 브로드웨이나 웨스트엔드에서 제작된 뮤지컬은 원래 다른 언어로 쓰여졌더라도 항상 영어로 불려진다.오페라 가수가 일차적으로 가수이고 보조적으로만 배우인 반면, 뮤지컬 연극 공연자는 종종 먼저 배우이지만 가수와 댄서가 되어야 한다.이 세 가지를 모두 똑같이 달성한 사람을 "트리플 위협"이라고 합니다.뮤지컬 음악 작곡가들은 종종 뮤지컬 공연자들을 염두에 두고 역할의 목소리 요구를 고려합니다.오늘날 뮤지컬을 공연하는 대형 극장들은 일반적으로 오페라적인 맥락에서 [9]탐탁지 않은 방식으로 마이크와 배우들의 노랫소리의 증폭을 사용한다.
George Gershwin, Leonard Bernstein 및 Stephen Sondheim의 작품 중 일부는 "뮤지컬 극장"과 "오퍼레이셔널"로 [10][11]제작되었습니다.비슷하게, 몇몇 오래된 오페레타나 가벼운 오페라들은 그것들을 뮤지컬로 취급하는 현대 각색된 작품들로 제작되었다.어떤 작품에서는 작품의 음악적 내용이나 드라마틱한 내용만큼이나 제작 스타일이 작품의 [12]예술 형태를 정의하는 데 중요합니다.손드하임은 "저는 브로드웨이를 공연할 때는 뮤지컬이고 오페라 하우스에서 공연할 때는 오페라라고 생각합니다.바로 그겁니다.지형, 전원, 관객의 기대 등이 이런저런 [13]것을 만들어 냅니다.더 가벼운 오페라 형식과 더 복잡하고 야심찬 음악 뮤지컬 사이에는 중복된 형태가 남아 있다.실제로 "뮤지컬 플레이", "뮤지컬 코미디", "오페레타", "라이트 오페라"[14] 등 다양한 종류의 뮤지컬 극장을 구별하는 것은 종종 어렵다.
오페라처럼, 뮤지컬 극장에서의 노래는 일반적으로 무대 앞 낮은 곳에 위치한 피트 오케스트라라고 불리는 기악 앙상블에 의해 반주된다.오페라가 전형적으로 전통적인 교향악단을 사용하는 반면, 뮤지컬은 일반적으로 27명에서 소수의 연주자에 이르는 앙상블을 위해 편성된다.록 뮤지컬은 대개 소수의 록 악기들을 사용하며,[15] 어떤 뮤지컬은 피아노나 두 개의 [16]악기만을 필요로 할 수도 있다.뮤지컬의 음악은 "오페레타, 클래식 기법, 포크 음악, 재즈[그리고][4] 지역 또는 역사적 스타일을 포함한 스타일과 영향"의 범위를 사용한다.뮤지컬은 오케스트라가 연주하는 "악보의 유명한 [17]멜로디를 발췌한 곡"으로 시작할지도 모른다.
동양의 전통 및 기타 형식
산스크리트 연극, 인도 고전 무용, 파르시 연극, 약샤가나 [18]등 중국 오페라, 대만 오페라, 일본 노, 인도 뮤지컬 연극 등 동양 연극의 전통은 다양하다.인도는 20세기 이후 "볼리우드" 뮤지컬로 불리는 수많은 뮤지컬 영화를 제작했고 일본에서는 최근 수십 년 동안 인기 애니메이션과 만화 만화를 바탕으로 한 2.5D 뮤지컬 시리즈가 개발되었습니다.
많은 뮤지컬의 "주니어" 버전들은 학교와 청소년들을 위해 이용가능하며, 아이들이 공연을 위해 만들거나 각색한 매우 짧은 작품들은 때때로 [19][20]미니뮤지컬이라고 한다.
역사
초기 선행 요소
유럽 뮤지컬 극장의 전래는 고대 그리스의 극장으로 거슬러 올라갈 수 있는데,[21][22] 기원전 5세기 동안 음악과 춤이 희극과 비극에 포함되었습니다.그러나 고대 형식의 음악은 사라졌고,[23] 그것들은 이후 뮤지컬의 발전에 거의 영향을 미치지 않았다.12세기와 13세기에는 종교극이 전례식을 가르쳤다.배우들의 그룹은 이야기의 각 부분을 말하기 위해 야외에서 열리는 미인대회 마차를 이용하곤 했다.때로는 시적 형식이 산문과 번갈아 가기도 했고, 전례적인 구호가 새로운 [24]멜로디에 자리를 내줬다.
유럽 르네상스는 더 오래된 형태가 뮤지컬 연극의 두 가지 선례로 발전하는 것을 보았다: 시끄러운 광대들이 친숙한 이야기를 즉흥적으로 만들어 낸 commedia dell'arte와 나중에 오페라 버파.영국에서는 엘리자베스와 자코비안 연극이 음악을 [25]자주 포함했고, 짧은 뮤지컬 연극이 저녁의 극적인 [26]오락에 포함되기 시작했다.궁정 가면은 종종 값비싼 의상과 복잡한 무대 [27][28]디자인으로 음악, 춤, 노래, 연기를 포함하는 튜더 시대에 개발되었다.이것들은 영국 오페라로 인식되는 노래극으로 발전했고, 첫 번째는 보통 로도스 공성전 (1656년)[29]으로 생각됩니다.한편, 프랑스에서, 몰리에르는 17세기 후반에 그의 희극 코미디 중 몇 가지를 노래와 춤으로 뮤지컬 오락으로 바꿨다.이것들은 John[31] Blow와 Henry Purcell과 [29]같은 작곡가의 짧은 영어 오페라[30] 기간에 영향을 미쳤다.
18세기부터, 영국에서 가장 인기 있는 형태의 뮤지컬 극장은 존 게이의 "더 거지 오페라"와 같은 발라드 오페라로, 그 시대의 인기 있는 노래들의 곡조에 맞춰 쓰여진 가사를 포함했다. 그리고 나중에 판토마임, 그리고 그것은 코메디아 델라르트에서 발전한, 그리고 마이클과 같은 로맨틱한 줄거리를 가진 코믹 오페라였다.Balfe의 The Bohemian Girl (1845).한편, 대륙에서는 싱스피엘, 코메디앙 보드빌, 오페라 코미크, 자르주엘라, 그리고 다른 형태의 가벼운 음악 오락이 생겨났다.'거지의 오페라'는 1728년 62회 연속 상연된 최초의 장기 상연극이었다.어떤 연극이 100회를 돌파하기까지 거의 한 세기가 걸렸지만, 그 기록은 1820년대 [32]후반에 곧 150회에 달했다.19세기까지 영국에서 발전한 다른 뮤지컬 극장 형태들, 예를 들어 뮤직홀, 멜로 드라마 그리고 버레타는 부분적으로 런던의 극장들이 음악홀로만 허가되었고 음악 없이 연극을 공연할 수 없었기 때문에 대중화 되었다.
콜로니얼 아메리카는 1752년 런던 사업가 윌리엄 할람이 [33]그의 형 루이스가 관리하는 식민지에 배우 중대를 보내기 전까지 큰 극장이 없었다.1753년 여름 뉴욕에서 그들은 '거지의 오페라'와 같은 발라드 오페라와 발라드 파스를 [33]공연했다.1840년대에 P. T. Barnum은 맨해튼 [34]하부에 복합 오락 시설을 운영하고 있었다.미국의 다른 초기 뮤지컬 극장은 부르타나 [23]판토마임과 같은 영국 형식으로 구성되었지만, 어떤 작품이 무엇이라고 불렸는지는 반드시 정의되지 않았다.1852년 브로드웨이에서 공연된 '매직 디어'[35]는 스스로를 '세리오 코믹코 비극적 오페라적 역사적 엑스트라바겐지컬 버렛티컬한 마법의 이야기'라고 광고했다.뉴욕의 극장은 1850년경부터 시내에서 미드타운으로 점차 옮겨갔고 1920년대와 1930년대까지 타임스퀘어 지역에 도착하지 않았다.뉴욕은 런던보다 훨씬 뒤떨어졌지만 로라 킨의 뮤지컬 버렛타 세븐 시스터(1860)는 253회 [36]공연으로 이전 뉴욕 뮤지컬 극장 기록을 깼다.
1850년대 ~ 1880년대
1850년경, 프랑스 작곡가 에르베는 그가 오페레트라고 [37]부르는 코믹 뮤지컬 극장의 형태를 실험하고 있었다.오페레타의 가장 잘 알려진 작곡가는 1850년대부터 1870년대까지 자크 오펜바흐와 1870년대와 1880년대 [23]요한 스트라우스 2세였다.오펜바흐의 풍부한 멜로디와 그의 리브레티스트들의 재치있는 풍자는 이어지는 뮤지컬 극장의 모델을 형성했다.[37]프랑스 오페레타, 뮤지컬 버들레크, 뮤직홀, 판토마임, 그리고 버렛타의 각색은 1870년대에 [38]런던 뮤지컬 무대를 지배했다.
미국에서 19세기 중반의 뮤지컬 연극에는 보드빌로 발전한 조잡한 버라이어티 레뷰, 대서양을 건너 영국으로 건너온 민스트렐 쇼, 그리고 영국 극단들에 [23]의해 미국에서 처음으로 대중화된 빅토리아 시대의 버라이어티 쇼가 포함되었다.1866년 뉴욕에서 초연된 매우 성공적인 뮤지컬 블랙 크룩은 무용과 이야기를 전달하는 데 도움을 준 독창적인 음악을 포함한 뮤지컬의 많은 현대적인 정의에 부합하는 독창적인 뮤지컬 작품이었다.헐렁한 의상으로 유명한 이 화려한 작품은 474회의 기록적인 [39]공연을 선보였다.같은 해, The Black Domino/Between You, Me and the Post는 스스로를 "뮤지컬 코미디"라고 부르는 첫 번째 쇼가 되었다.코미디언 에드워드 해리건과 토니 하트는 1878년과 1885년 사이에 브로드웨이에서 뮤지컬을 제작하고 주연을 맡았다.이 뮤지컬 코미디들은 뉴욕의 하층민들의 일상 생활에서 따온 캐릭터들과 상황들을 다루었고 보다 합법적인 연극 형태를 향한 중요한 발걸음을 상징했다.그들은 이전의 음악 형식에서 주연을 맡았던 의심스러운 평판의 여성 대신 고품질의 가수들(릴리언 러셀, 비비안 시걸, 페이 템플턴)을 출연시켰다.
교통수단이 발달하고, 런던과 뉴욕의 빈곤이 줄었으며, 야간에도 안전한 여행을 할 수 있도록 가로등이 만들어지면서, 극장의 후원자 수가 엄청나게 증가하였다.연극은 더 오래 공연되었고, 더 나은 수익과 더 나은 제작 가치로 이어졌고, 남자들은 그들의 가족을 극장으로 데려오기 시작했다.500회 연속 공연을 넘어선 최초의 뮤지컬 작품은 [32]1878년 프랑스 오페라 '노르망디의 차임즈'였다.영국 코믹 오페라는 유럽 오페라의 많은 성공적인 아이디어들을 채택했는데, 이는 H.M.S. 피나포어와 [37]미카도를 포함하여 12편이 넘는 길버트와 설리번 코믹 오페라의 시리즈보다 더 성공적인 것은 없었다.이것들은 대서양과 호주 양쪽에서 센세이션을 일으켰고 성공적인 [40]쇼에 대한 수준을 높이는 데 도움을 주었다.이 쇼들은 가족 관객들을 위해 기획되었는데, 이것은 때때로 덜 건전한 [38]엔터테인먼트를 추구하는 군중을 끌어 모았던 지저분한 버르스크, 지저분한 뮤직홀 쇼, 프랑스 오페레타와는 현저한 대조를 이룬다.1886년에 개업하여 931회의 공연으로 신기록을 세운 도로시와 같은 19세기 음악 작품들만이 미카도의 공연을 능가했다.길버트와 설리번은 이후 뮤지컬 연극에 지대한 영향을 미쳤고, 가사와 대화가 [41][42]일관성 있는 이야기를 진전시키기 위해 뮤지컬을 "통합"하는 예를 만들었다.그들의 작품은 영국과 미국의 [40][45]초기[43][44] 뮤지컬 작가들과 작곡가들에 의해 존경받고 베꼈다.
1890년대에서 신세기까지
차이나타운으로의 여행 (1891년)은 브로드웨이의 롱런 챔피언으로 657회 공연을 했지만 뉴욕 공연은 1920년대까지 [32]런던 공연과 비교해 몇 가지 예외를 제외하고는 비교적 짧은 공연으로 계속되었다.길버트와 설리번은 널리 해적판되었고 또한 레지날드 드 코븐의 로빈 후드나 존 필립 수사의 엘 카피탄과 같은 프로덕션들에 의해 뉴욕에서 모방되었다.The Trip to Coontown (1898)은 흑인들에 의해 브로드웨이에서 제작되고 공연된 최초의 뮤지컬 코미디였고, 그 후 래그타임 형식의 쇼가 이어졌다.1890년대와 20세기 초 브로드웨이에서는 조지 M이 작곡한 노래를 포함해 수백 편의 뮤지컬 코미디가 무대에 올랐다. 길버트와 설리번 작품과는 다른 미국 스타일을 창조하기 위해 일했던 코한.가장 성공적인 뉴욕 쇼는 종종 광범위한 전국 [46]투어가 뒤따랐다.
한편, 뮤지컬은 사보이 스타일의 코믹 오페라와 그들의 지적, 정치적, 부조리한 풍자에 대한 새로운 대안을 관객이 원한다는 것을 인지한 제작자 조지 에드워드가 이끄는 게이 나인즈에서 런던 무대를 장악했다.그는 가이티와 그의 다른 극장에서 경쾌하고 인기 있는 노래, 시원시원하고 로맨틱한 농담, 그리고 스타일리시한 볼거리들로 현대적이고 가족 친화적인 뮤지컬 극장 스타일을 실험했다.이것들은 코믹 오페라의 전통을 바탕으로 버레스크와 해리건과 하트 작품의 요소를 사용했다.그는 음악과 시각적인 재미를 완성하기 위해 버레스크의 거친 여성들을 그의 "존경할 만한" 가이티 걸스 군단으로 대체했다.이들 중 첫 번째 작품인 In Town (1892년)과 A Gayetty Girl (1893년)의 성공은 다음 30년을 위한 스타일을 만들었다.줄거리는 대체로 가볍고 로맨틱한 "가난한 소녀는 귀족을 사랑하고 모든 역경을 이겨낸다" 쇼와 이반 카릴, 시드니 존스, 라이오넬 몽크튼의 음악이었다.이 쇼들은 미국에서 즉시 널리 모방되었고, 에드워드식 뮤지컬 코미디는 코믹 오페라나 오페레타의 초기 음악 형태를 휩쓸었다.게이샤는 1890년대에 2년 이상 운행되어 국제적으로 큰 성공을 거둔 가장 성공적인 작품 중 하나였다.
The Belle of New York (1898)은 런던에서 1년 이상 공연된 최초의 미국 뮤지컬이 되었다.영국 뮤지컬 코미디 플로로도라(1899년)는 대서양 양쪽에서 인기리에 공연됐고, 런던에서 1074회, 뉴욕에서 376회 공연한 '차이나 허니문'(1901년)도 흥행했다.20세기 이후 시모어 힉스는 에드워드, 미국인 프로듀서 찰스 프로먼과 손잡고 또 다른 10년간의 인기 쇼를 만들었다.다른 지속적인 에드워드식 뮤지컬 코미디 히트작으로는 아카디안 (1909)과 퀘이커 걸 (1910)[47]이 있다.
20세기 초반
유비쿼터스 에드워드식 뮤지컬 코미디와의 경쟁으로 영어권 무대에서 사실상 탈락한 오페레타는 1907년 메리 위도우와 함께 런던과 브로드웨이로 돌아왔고 대륙 오페레타의 각색은 뮤지컬과 직접적인 경쟁자가 되었다.프란츠 레하와 오스카 스트라우스는 제1차 [48]세계대전까지 영어로 인기를 끌었던 새로운 오페레타를 작곡했다.미국에서 빅터 허버트는 포춘텔러(1898), 토일랜드의 베베스(1903), 말레 등 일련의 영구 오페레타를 제작했다. 모디스트(1905년), 레드밀(1906년), 개구쟁이 마리에타(1910년).
1910년대에 P. G. 워드하우스, 가이 볼튼과 제롬 컨 팀은 길버트와 설리반의 뒤를 이어 "프린세스 극장 쇼"를 만들었고 뮤지컬이 가볍고 인기 있는 오락과 이야기와 [41]노래 사이의 연속성을 결합할 수 있다는 것을 보여줌으로써 컨의 후기 작품을 위한 길을 닦았다.역사학자 제럴드 보드만은 다음과 같이 썼다.
이 쇼들은 이후 거의 모든 주요 뮤지컬 코미디가 발전하는 틀을 만들고 다듬었다.캐릭터와 상황은 뮤지컬 코미디 라이선스의 한계 안에서 믿을 수 있고 유머는 상황이나 캐릭터의 성격에서 비롯되었다.Kern의 절묘하게 흐르는 멜로디는 액션을 촉진하거나 특징을 발전시키기 위해 사용되었습니다...[에드워드식] 뮤지컬 코미디는 종종 히트 오어 미스 방식으로 노래를 삽입하는 죄를 지었다.프린세스 시어터 뮤지컬은 접근 방식에 변화를 가져왔다.P. G. Wodehouse와 볼튼, Wodehouse, Kern 팀은 [49]오늘날까지 영향을 받았다.
제1차 세계대전의 암흑기 동안 극장에 가는 대중들은 도피성 오락이 필요했고, 그들은 극장으로 몰려들었다.1919년 히트 뮤지컬 아이린은 670회 공연을 했는데,[50] 이는 1938년까지 브로드웨이 최고 기록이었다.영국 극장 관객들은 "산녀" (1,352회 공연), 특히 Chu Chin Chow와 같이 더 오래 공연하는 것을 지지했다.2238회 공연된 그 공연은 거의 40년 [51]동안 지속된 기록을 세우며 이전의 어떤 뮤지컬보다 두 배 이상 길었다.The Bing Boys Are Here in Britain, Florenz Ziegfeld와 그의 모방범들의 작품들 또한 매우 [35]인기가 있었다.
보드빌, 뮤직홀, 그리고 다른 가벼운 엔터테인먼트로부터 차용한, 명랑한 20년대의 뮤지컬들은 줄거리를 희생시키면서 큰 춤과 인기 있는 노래를 강조하는 경향이 있었다.지난 10년의 전형적인 작품들은 샐리; 레이디, 비 굿; 아니, 아니, 나네트; 오, 케이!; 그리고 퍼니 페이스와 같은 가벼운 작품들이었다.잊을 수 없는 이야기에도 불구하고, 이 뮤지컬들은 마릴린 밀러와 프레드 아스테어와 같은 스타들을 출연시켰고 컨, 조지와 아이라 거슈윈, 어빙 베를린, 콜 포터, 로저스와 하트의 수십 곡의 지속적인 인기 노래를 제작했다.대중음악은 "매력적인 리듬", "Tea for Two", "Someone to Watch Over Me"와 같은 뮤지컬 극장 기준에 의해 지배되었다.많은 쇼들이 레뷰, 스케치 시리즈, 그리고 그들 사이에 거의 또는 전혀 관련이 없는 노래들이었다.그 중 가장 잘 알려진 것은 매년 열리는 지그펠트 폴리스로 브로드웨이에서 화려한 노래와 춤을 선보이며 화려한 세트, 정교한 의상, 아름다운 코러스 [23]걸이 특징입니다.이 안경들은 또한 제작 가치를 높였고 뮤지컬을 공연하는 것은 일반적으로 [35]더 비싸졌다.Shuffle Along(1921)은 브로드웨이에서 [52]전 아프리카 미국 쇼가 히트를 쳤다.루돌프 프리믈과 시그문트 롬버그와 같은 오페라 작곡가의 새로운 세대도 1920년대에 등장하여 인기 있는 브로드웨이 [53]히트곡을 만들어냈다.
런던에서는, 아이보르 노벨로와 노엘 코우드와 같은 작가 스타들이 인기를 끌었지만, 19세기부터 1920년까지 영국 뮤지컬 극장의 우위는 점차 미국의 혁신으로 대체되었고, 특히 1차 세계대전 이후 컨과 다른 틴팬 앨리 작곡가들이 래그타임과 재즈와 같은 새로운 음악 스타일을 극장에 가져오기 시작했다.슈버트 형제는 브로드웨이 극장을 장악했다.뮤지컬 작가 앤드류 램은 "19세기 사회 구조의 오페라적, 연극적 스타일은 20세기 사회에 더 적합한 음악 스타일과 그 고유의 관용어로 대체되었습니다.좀 더 직접적인 스타일이 등장한 것은 미국에서였고, 미국에서는 19세기 [54]전통에 얽매이지 않는 개발도상국에서 번성할 수 있었습니다."프랑스에서 코미디뮤지컬은 이본 [55]프린템프스와 같은 스타들을 위해 세기 초 수십 년 사이에 쓰여졌다.
쇼보트와 대공황
비교적 경박한 뮤지컬과 감상적인 오페라를 훨씬 뛰어넘어 브로드웨이의 쇼 보트(1927년)는 음악, 대화, 설정, 그리고 움직임을 통해 극적인 주제와 함께 프린세스 씨어터 뮤지컬보다 훨씬 더 책과 악보를 완벽하게 통합했다.이것은 컨의 음악의 서정성과 오스카 해머스타인 2세의 능숙한 대본을 결합함으로써 이루어졌다.한 역사학자는 이렇게 썼다. "이제 우리는 완전히 새로운 장르, 즉 뮤지컬 코미디와 구별되는 뮤지컬 연극에 도달했다.이제...다른 모든 것은 그 연극에 종속되어 있었다.이제...노래, 유머, 그리고 작품 수가 하나의 불가분의 예술적 [56]실체로 완전히 통합되었습니다."
쇼보트의 브로드웨이 이후 전국 투어 기간 동안 대공황이 시작되자 대중들은 가볍고 도피적인 노래와 춤의 [49]오락으로 돌아섰다.대서양 양쪽의 관객들은 오락에 쓸 돈이 거의 없었고, 10년 동안 500회 이상의 공연을 가진 극소수 공연만이 있었다.레뷰 밴드 왜건 (1931년)은 댄싱 파트너 프레드 아스테어와 그의 여동생 아델이 출연했고, 포터스 애니 고스 (1934년)는 에델 머만의 뮤지컬 영부인 지위를 확인해주었다.코워드와 노벨로는 댄싱이어즈와 같은 구식 감성적인 뮤지컬을 계속해서 전달했고 로저스와 하트는 할리우드에서 돌아와 On Your Toes (1936년, 클래식 댄스를 극적으로 사용한 최초의 브로드웨이 뮤지컬인 Ray Bolger와 함께), Babes in Arms 그리고 Boys를 포함한 성공적인 브로드웨이 쇼를 만들었다. 시러큐스(1938년)에서.포터는 Du Barry Was a Lady (1939년)를 덧붙였다.1930년대 최장수 뮤지컬은 관객이 참여한 레뷰 헬자포핀(1938년)으로 1404회에 걸쳐 브로드웨이 [50]신기록을 세웠다.
그래도 몇몇 크리에이티브 팀들은 쇼보트의 혁신을 바탕으로 구축하기 시작했습니다.거쉰 부부의 정치 풍자극인 '나는 노래한다'(1931년)는 [23][57]퓰리처상을 받은 첫 뮤지컬이다.어빙 베를린과 모스 하트의 레뷰로 각 노래와 스케치가 신문의 헤드라인을 기반으로 한 이 작품은 흑인 에델 워터스가 백인 배우와 함께 출연한 첫 브로드웨이 쇼를 기념했다.워터스의 앨범에는 [58]린치를 당한 남편을 애도하는 여성의 노래인 "Supper Time"이 포함되어 있었다.거쉰 부부의 포르기와 베스는 모두 아프리카계 미국인 출연진과 오페라, 포크, 재즈 사자성어를 혼합한 것이 특징이다.오슨 웰스가 연출한 크래들 윌 록(1937년)은 정치적 친노조적인 작품으로 논란이 됐지만 108회 공연을 [35]했다.로저스와 하트의 'I'd Rether Be Right' (1937년)는 조지 M.의 정치 풍자였다. 프랭클린 D 대통령으로서 코한. 루스벨트와 커트 바일의 니커보커 홀리데이는 뉴욕의 초기 역사를 묘사하면서 루즈벨트의 선한 의도를 선의로 풍자했다.
그 영화는 무대에 도전장을 던졌다.무성영화는 제한된 경쟁만을 제시했지만, 1920년대 말까지 재즈 싱어 같은 영화들은 싱크로나이즈드 사운드로 선보일 수 있었다.저렴한 가격의 [59]"토키" 영화들은 1930년대 초에 보드빌을 사실상 없앴다.1930년대의 경제적 어려움과 영화와의 경쟁에도 불구하고, 뮤지컬은 살아남았다.사실, 그것은 게이 나인즈, 로어링 20대의 개그와 쇼걸 뮤지컬과 오페레타의 감성적인 로맨스를 넘어 주제적으로 계속 발전했고, 조지 [23]애보트 감독이 이끄는 기술적 전문성과 빠른 무대 그리고 자연주의적인 대화 스타일을 추가했다.
황금시대(1940~1960년대)
1940년대
1940년대는 포터, 어빙 베를린, 로저스 앤 하트, 와일, 거슈윈의 히트곡으로 시작되었고, 일부는 경제가 회복되면서 500회 이상의 공연을 했지만, 예술적 변화는 공중에 떠돌았다.
로저스와 해머스타인의 오클라호마!(1943)는 뮤지컬 극장의 모든 측면을 하나의 응집된 줄거리, 이야기의 액션을 발전시키는 노래, 그리고 춤을 춤을 핑계로 사용하지 않고 꿈의 발레와 캐릭터를 발전시키는 다른 춤으로 긴밀하게 통합함으로써 쇼 보트에 의해 시작된 혁명을 완성했다.o 여장을 한 채 [3]무대 위를 행진했다.로저스와 해머스타인은 발레 안무가인 아그네스 드 밀을 고용했는데, 아그네스 드 밀은 등장인물들이 그들의 생각을 표현하도록 돕기 위해 일상적인 동작을 사용했다.코러스 걸들이 아니라 버터를 휘젓고 있는 한 여성에 대한 첫막 커튼을 올리면서 음악적인 관례를 무시한 채 무대 밖에서 '오, 아름다운 아침'의 첫 대사를 불렀다.이 영화는 극찬을 받았고 흥행 열풍을 일으켰으며 퓰리처상을 [60]받았다.브룩스 앳킨슨은 뉴욕타임즈에 이 쇼의 오프닝 넘버가 뮤지컬 극장의 역사를 바꾸었다고 썼다: "그렇게 활기찬 멜로디에 맞춰 노래한 후, 오래된 뮤지컬 무대의 진부함은 참을 [61]수 없게 되었다."그것은 총 2,212회의 공연을 가진 최초의 "블록버스터" 브로드웨이 쇼였고 히트 영화로 만들어졌다.그것은 팀의 프로젝트 중 가장 자주 제작되는 프로젝트 중 하나로 남아 있다.윌리엄 A.에버렛과 폴 R. Laird는 "쇼 보트처럼, 이것은 하나의 이정표가 되었고, 그래서 20세기 극장에서 중요한 순간들에 대해 쓴 후대의 역사가들이 오클라호마와의 관계에 따라 시대를 식별하기 시작할 것이다!"[62]라고 썼다.
"오클라호마 다음으로 로저스와 해머스타인이 뮤지컬 연극의 가장 중요한 역할을 했습니다...종종 사회적 사고가 풍부한 활력 있는 연극을 창조하는 데 있어 그들이 모범을 보인 것은 다른 재능 있는 작가들이 그들만의 뮤지컬 연극을 창조하는 데 필요한 격려를 제공했습니다."[56]이 두 협력자는 Carousel (1945), South Pacific (1949), The King and I (1951), The Sound of Music (1959)을 포함한 뮤지컬 극장의 가장 사랑 받고 영구적인 고전들의 특별한 컬렉션을 만들었다.이러한 뮤지컬들 중 일부는 대부분의 초기 공연보다 더 심각한 주제를 다룬다: 오클라호마의 악당은 음탕한 엽서에 대한 애정을 가진 살인자이자 사이코패스이다; 캐러셀은 배우자 학대, 도둑질, 자살 그리고 사후세계에 대해 다루고; 남태평양은 쇼 보트보다 훨씬 더 철저하게 잘못된 생각을 탐구한다; 그리고 더 영웅이다.킹과 나는 무대에서 죽는다.
이 쇼의 창의성은 로저스와 해머스타인의 동시대인들을 자극했고 미국 뮤지컬의 "[61]골든 에이지"를 알렸다.아메리카나는 쇼의 전시 사이클이 도래하기 시작하면서 "황금 시대" 동안 브로드웨이에서 전시되었다.이것의 예로는 베티 컴든과 아돌프 그린이 작곡하고 레너드 번스타인이 작곡하고 제롬 로빈스가 안무한 On the Town (1944년)이 있다.이 이야기는 전시를 배경으로 하며, 뉴욕에서 24시간 해안 휴가를 보내는 세 명의 선원에 관한 것으로, 이 기간 동안 각각 사랑에 빠지게 된다.이 쇼는 또한 선원들과 그들의 여성들 또한 그랬듯이 불확실한 미래를 가진 나라라는 인상을 준다.어빙 베를린은 그의 애니 겟 유어 건(1946년, 1,147회 공연)의 근거로 명사수 애니 오클리의 경력을 이용했다.버튼 레인, E.Y. 하버그, 프레드 사이디는 그들의 판타지 피니안의 레인보우 (1947, 725 공연)를 위해 정치적 풍자와 아일랜드의 변덕을 결합했다; 콜 포터는 윌리엄 셰익스피어의 키스미, 케이트를 위한 말괄량이 길들이기 (1948, 1077 공연)에서 영감을 얻었다.미국 뮤지컬은 구식 영국 코우드와 노벨로 스타일의 쇼를 압도했고, 그 중 마지막 큰 성공작 중 하나는 노벨로의 꿈의 변천 (1945, 1,021회 공연)이었다.골든 에이지 뮤지컬의 공식은 "아메리칸 드림"에 대해 널리 알려진 네 가지 인식 중 하나 이상을 반영했다.그 안정성과 가치는 개신교 결혼의 이상에 의해 인정되고 제한되는 사랑 관계에서 비롯됩니다; 결혼한 커플은 도시에서 멀리 떨어져 있는 아이들과 함께 도덕적 가정을 만들어야 합니다; 여성의 기능은 가정주부이자 어머니였습니다; 그리고 미국인들은 독립적이고 선구적인 정신을 통합합니다.r 그들의 성공은 [63]자수성가한 것이다.
1950년대
1950년대는 미국 [64]뮤지컬의 발전에 결정적이었다.Damon Runyon의 다양한 캐릭터들은 Frank Loesser와 Abe Burrows의 Guys and Dolls (1950, 1,200 공연)의 핵심이었고, Gold Rush는 Alan Jay Lerner와 Frederick Loewe의 Paint Your Wagon (1951)의 배경이 되었다.렉스 해리슨과 줄리 앤드류스가 주연한 조지 버나드 쇼의 피그말리온을 각색한 <마이 페어 레이디>(1956)에서 레너와 로웨가 7개월 동안 비교적 짧은 기간 동안 공동 작업을 하는 것을 단념하지 않았다.인기 있는 할리우드 영화들은 이 모든 뮤지컬로 만들어졌다.지난 10년간 영국 크리에이터들의 히트곡은 앤드루스의 미국 데뷔 기념으로 2078회 런던에서 공연된 보이 프렌드(1954년)와 2283회 [51]공연된 샐러드 데이(1954년)였다.
또 다른 기록은 스리페니 오페라가 세웠는데, 스리페니 오페라는 2,707회 공연을 했고, 판타지틱스 이후 가장 오랫동안 오프브로드웨이 뮤지컬이 되었다.이 작품은 또한 뮤지컬이 오프브로드웨이에서 소규모, 소규모 오케스트라 형식으로 수익을 낼 수 있다는 것을 보여주면서 출발했다.이는 1959년 제롬 컨과 P. G. 워드하우스의 '제인에게 맡긴다'가 2년 넘게 재연되면서 확인됐다.1959-1960년 오프브로드웨이 시즌에는 오스카 와일드의 1895년 히트작 '진지함의 중요성'을 뮤지컬로 각색한 리틀 메리 선샤인, 환타스틱스, 어니스트 [65]인 러브 등 12편의 뮤지컬과 레뷰가 포함됐다.
웨스트 사이드 스토리(1957)는 로미오와 줄리엣을 오늘날의 뉴욕시로 옮기고 불화를 빚고 있는 몬태규와 캐퓰릿 가문을 적대적인 민족 갱단인 제트와 샤크로 바꾸었다.이 책은 Arthur Laurents가 각색했고, Leonard Bernstein이 음악을, Stephen Sondheim이 가사를 썼다.이는 비평가들에게 받아들여졌지만, 맨해튼 어퍼웨스트 사이드의 골목길보다 메레디스 윌슨의 '뮤직맨'(1957)의 아이오와주 리버시티를 선호했던 "파란 머리의 마티니 레이디스"에게는 인기 있는 선택이 아니었다.토니상 유권자들은 후자보다 전자를 선호하기 때문에 비슷한 생각을 갖고 있었던 것 같다.웨스트 사이드 스토리는 732회(웨스트 엔드에서는 1,040회)의 상당한 공연을 한 반면 뮤직 맨은 1,375회 공연으로 거의 두 배나 더 오래 공연되었다.그러나 1961년 웨스트 사이드 스토리 영화는 매우 [66]성공적이었다.로렌트와 손드하임은 집시(1959년, 702회 공연)를 위해 다시 팀을 이뤘고 줄 스타인은 역사상 가장 활발한 스트리퍼 집시 로즈 리의 어머니 로즈의 무대 뒷이야기를 위해 음악을 제공했다.원작은 702회 공연으로 진행되었고, 이후 네 번의 리바이벌로 안젤라 랜스베리, 타인 댈리, 버나데트 피터스, 패티 루폰이 에델 머먼에 의해 유명해진 역할에 도전했다.
연출가와 안무가들은 적어도 19세기 [67]이후 뮤지컬 연극 스타일에 큰 영향을 끼쳤지만, 조지 애보트와 그의 협력자들과 후계자들은 황금기에 [68]움직임과 춤을 뮤지컬 연극 제작에 완전히 통합하는 데 중심적인 역할을 했다.애보트는 1936년 오클라호마에서 아그네스 드 밀의 발레와 안무가 이어진 On Your Toes에서 발레를 스토리텔링 장치로 소개했습니다.[69]애보트가 온 더 타운과 다른 쇼에서 제롬 로빈스와 공동 작업을 한 후, 로빈스는 웨스트 사이드 스토리, 포럼 가는 길에 생긴 웃긴 일(1962)과 지붕 위의 피들러(1964)에서 춤의 스토리텔링 능력을 강조하며 감독과 안무가의 역할을 결합했다.밥 포세는 파자마 게임(1956년)과 빌어먹을 양키스(1957년)에서 애보트를 위해 안무를 짰다.그는 후에 스위트 채리티(1968), 피핀(1972), 시카고(1975)의 감독 겸 안무가였다.다른 주목할 만한 감독/안무가로는 가워 챔피언, 토미 튠, 마이클 베넷, 길리언 린, 수잔 스트로먼 등이 있다.저명한 감독으로는 애보트와 [68]함께 출발한 할 프린스와 트레버 [70]넌이 있습니다.
골든 에이지 동안 자동차 회사들과 다른 대기업들은 회사 뮤지컬, 직원이나 [71][72]고객들만 볼 수 있는 개인 쇼를 쓰기 위해 브로드웨이 인재를 고용하기 시작했다.1950년대는 로저스와 해머스타인의 마지막 히트곡인 사운드 오브 뮤직으로 막을 내렸고, 이는 메리 마틴에게도 또 다른 히트곡이 되었다.이 작품은 1,443회 공연되었고 토니상 최우수 뮤지컬상을 공동 수상했다.매우 성공적인 1965년 영화 버전과 함께, 그것은 역사상 가장 인기 있는 뮤지컬 중 하나가 되었다.
1960년대
1960년, 환타스틱스는 오프브로드웨이에서 처음 제작되었다.이 친밀한 우화극은 그리니치 빌리지의 설리번 스트리트 극장에서 40년 넘게 조용히 공연되며 역사상 가장 오래 공연된 뮤지컬이 되었다.작가들은 1960년대에 Celebration과 I Do! I Do!와 같은 혁신적인 작품들을 제작했는데, 이는 브로드웨이 최초의 두 캐릭터 뮤지컬이다.1960년대는 지붕 위의 피들러 (1964; 3,242 공연), 안녕, 돌리! (1964; 2,844 공연), Funny Girl (1964; 1,348 공연), Man of La Mancha (1965; 2,328 공연)와 같은 많은 블록버스터와 카바레 전 작품들과 함께 끝난 리제 작품들을 볼 것이다.두 남자가 이번 10년 동안 뮤지컬의 역사에 상당한 영향을 끼쳤습니다.스티븐 손드하임과 제리 허먼입니다
손드하임이 음악과 가사를 모두 쓴 첫 번째 프로젝트는 제로 모스텔 주연의 버트 쉐브러브와 래리 겔바트의 플라우투스의 작품을 바탕으로 한 "포럼 가는 길에 생긴 재미있는 일"이었다.손드하임은 뮤지컬을 초기 시대의 전형적인 낭만적인 줄거리에 집중하는 것 이상으로 움직였다; 그의 작품은 현재와 과거의 삶의 더 까다로운 측면을 탐구하면서 더 어두운 경향이 있었다.손드하임의 다른 초기 작품으로는 리 레믹과 안젤라 랜스베리가 출연했음에도 불구하고 9회 공연만 한 애니 캔 휘슬과 성공적인 컴퍼니, 폴리스, 그리고 작은 밤 음악 등이 있다.나중에 손드하임은 일본이 태평양 서곡을 위해 서양 무역을 시작한(1976년), 산업화 시대에 스위니 토드에게 복수하려는 전설적인 살인 이발사(1979년), 조지와 공원에서 일요일을 위한 조르주 수라트 그림(1984년), 그리고 숲 속의 동화(1987년)와 같은 믿기 힘든 출처에서 영감을 얻었다.암살단의 대통령 암살 사건(1990년).
일부 비평가들은 손드하임의 뮤지컬 중 일부는 상업적인 매력이 없다고 주장하는 반면, 다른 비평가들은 그의 쇼에서 가사와 음악의 상호작용뿐만 아니라 그들의 서정적인 정교함과 음악적 복잡성을 칭찬했다.손드하임의 주목할 만한 혁신 중 몇 가지는 거꾸로 된 쇼(즐겁게 위롤 어롱)와 위에서 언급한 Anyone Can Whirl을 포함한다. 이 휘파람은 1막이 출연자들이 관객들에게 그들이 미쳤다는 것을 알리는 것으로 끝난다.
제리 허먼은 첫 브로드웨이 작품인 밀크와 허니(1961년, 563회 공연)에서 이스라엘 건국 이후 블록버스터 히트작인 헬로, 돌리!(1964년, 2,844회 공연), 마메(1966년, 1,508회 공연), 폴 케이지 (1983년)로 미국 뮤지컬에서 중요한 역할을 했다.퍼포먼스).디어 월드(1969년), 맥 앤 메이블(1974년)과 같은 그의 덜 성공적인 쇼들조차도 기억에 남을 만한 점수를 가지고 있다.가사와 음악을 모두 쓴 허먼의 많은 쇼 곡들은 "안녕하세요 돌리" "조금 크리스마스가 필요해요" "나는 나예요" "Mame" "Best of Times" "Put only your Sunday" 등 인기 있는 기준이 되었다.루이 암스트롱, 아이디 고메, 바브라 스트라이샌드, 페툴라 클락, 베르나데트 피터스.허먼의 노래책은 두 개의 인기 있는 뮤지컬 레뷰의 주제가 되어왔다. 제리의 소녀들 (브로드웨이, 1985)과 쇼튠 (오프-브로드웨이, 2003)
그 뮤지컬은 1950년대의 비교적 좁은 경계에서 벗어나기 시작했다.록 음악은 록 음악뿐만 아니라 베트남 전쟁, 인종 관계, 그리고 다른 사회적 [73]이슈에 대한 나체 및 논란의 여지가 있는 의견들을 특징으로 한 헤어부터 시작해서 여러 브로드웨이 뮤지컬에서 사용될 것이다.
소셜 테마
쇼보트, 포르기, 베스 이후 미국 등지에서 소수민족의 민권투쟁이 진행되면서 해머스타인, 해럴드 알렌, 입 하버그 등은 소수민족의 사회적 용인 정상화를 목표로 한 뮤지컬과 오페라를 더 많이 쓰고 인종 화합을 촉구했다.인종적 관용에 초점을 맞춘 초기 골든 에이지 작품에는 피니안의 레인보우와 남태평양이 있었다.황금기가 끝나갈 무렵, 몇몇 쇼들은 피들러 온 더 옥상, 우유와 꿀, 블리츠, 그리고 나중에는 래그와 같은 유대인들의 주제와 문제들을 다루었다.웨스트 사이드 스토리가 된 원래의 컨셉은 부활절-파소버 축제 기간 동안 로어 이스트 사이드에서 설정되었다; 경쟁 갱단은 유대인과 이탈리아 카톨릭이었다.그 크리에이티브 팀은 나중에 폴란드 (흰색)와푸에르토리코 분쟁은 [74]더 신선했다.
뮤지컬에서 중요한 주제로서의 관용은 최근 수십 년 동안 지속되어 왔다.웨스트 사이드 스토리의 마지막 표현은 인종적 관용의 메시지를 남겼다.1960년대 말, 뮤지컬은 인종적으로 통합되었고,[75] 헤어에서처럼 흑백 출연진들은 서로의 역할까지 맡았다.동성애는 또한 헤어부터 시작해서 최근 수십 년 동안 라 케이지 보조 폴레스, 팔세토스, 렌트, 헤드윅, 앵그리 인치 등 다른 공연에서도 탐구되어 왔다.퍼레이드는 반유대주의와 역사적인 미국 인종차별에 대한 민감한 탐구이며, 래그타임은 비슷하게 미국의 이민자들과 소수민족들의 경험을 탐구한다.
1970년대부터 현재까지
1970년대
헤어의 성공 이후, 1970년대에 예수 그리스도 슈퍼스타, 갓스펠, 록키 호러 쇼, 에비타, 베로나의 두 신사 등과 함께 록 뮤지컬이 번성했다.그 중 일부는 "콘셉트 앨범"으로 시작되었고, 그 후 무대에 맞게 각색되었는데, 특히 예수 그리스도 슈퍼스타와 에비타가 두드러졌다.다른 사람들은 대화가 없거나 드라마틱하고 감정적인 주제를 가지고 오페라를 연상시켰다; 이것들은 때때로 컨셉 앨범으로 시작되었고 록 오페라로 언급되었다.라이진, 드림걸스, 펄리, 위즈와 같은 쇼는 브로드웨이에 상당한 흑인 영향을 끼쳤다.더 다양한 음악 장르와 스타일이 온, 특히 오프브로드웨이에서 뮤지컬에 통합되었다.동시에, Stephen Sondheim은 위에서 언급한 바와 같이 그의 뮤지컬로 성공을 거두었다.
1975년, 댄스 뮤지컬 A Chorus Line은 마이클 베넷이 브로드웨이 커뮤니티에서 "집시"와 함께 진행한 그룹 테라피 스타일의 녹음 세션에서 나왔다.수백 시간의 테이프에서 제임스 커크우드 주니어와 닉 단테는 뮤지컬 오디션에 관한 책을 만들었고, 세션의 많은 실제 이야기들을 포함시켰다; 그 세션에 참석한 몇몇 사람들은 결국 쇼에서 그들 혹은 서로의 변주곡을 연주했다.마빈 햄리쉬의 음악과 에드워드 클레반의 가사로, 코러스 라인은 맨하탄 하부에 있는 조셉 팹스 퍼블릭 극장에서 처음 문을 열었다.당초 제한된 계약으로 계획되었던 것이 결국 브로드웨이의[76] 슈버트 극장으로 옮겨져 6,137회 공연을 하게 되었고, 그 당시까지 브로드웨이 역사상 가장 오래 공연된 작품이 되었다.이 쇼는 토니상을 휩쓸고 퓰리처상을 수상했으며 히트곡인 What I Did for Love가 기준이 되었다.[77]
브로드웨이 관객들은 황금시대 스타일과 내용에서 벗어난 뮤지컬을 환영했다.존 캉더와 프레드 에브는 카바레에서 나치즘의 발흥을, 오래된 보드빌 기법에 의존한 금주 시대의 시카고에서 살인과 언론을 탐험했다.Stephen Schwartz의 Pippin은 샤를마뉴 시대를 배경으로 한다.페데리코 펠리니의 자전적 영화 8편이 모리 예스턴의 9편이 되었다.10년 말, 에비타와 스위니 토드는 드라마틱 스토리, 압도적인 점수, 그리고 화려한 효과에 의존한 1980년대 더 어둡고 큰 예산을 들인 뮤지컬의 선구자였다.동시에 애니, 42번가, 마이원 앤 온리 등의 히트곡과 No, No, Nanette, Irene의 인기 리바이벌에서도 구식의 가치관이 여전히 받아들여지고 있다.비록 많은 뮤지컬 영화 버전이 1970년대에 만들어졌지만, 피들러 온 더 루프, 카바레, 그리스 [78]등 주목할 만한 예외들을 제외하고는 비판적이거나 흥행한 작품은 거의 없었다.
1980년대
1980년대는 브로드웨이, 웨스트엔드 등지에서 유럽의 메가뮤지컬의 영향을 받았다.이들은 일반적으로 팝의 영향을 받은 악보, 대형 캐스팅과 화려한 세트, 특수 효과 – 떨어지는 샹들리에 (오페라의 유령), 무대 위에 착륙하는 헬리콥터 (미스 사이공) – 그리고 많은 예산을 특징으로 합니다.어떤 것들은 소설이나 다른 문학 작품들에 바탕을 두고 있었다.작곡가 앤드류 로이드 웨버와 프로듀서 카메론 맥킨토시로 구성된 영국 팀은 T. S. 엘리엇의 시를 바탕으로 1981년 뮤지컬 캣츠로 메가뮤지컬 현상을 시작했는데, 이 뮤지컬은 코러스 라인을 제치고 브로드웨이 최장수 쇼가 되었다.로이드 웨버는 롤러스케이트를 탄 스타라이트 익스프레스(1984년)의 후속작이다.동명의 소설에서 유래한 오페라의 유령 (1986; 또한 맥킨토시와 함께)과 1950년 동명의 영화에서 유래한 선셋 대로 (1993)가 있다.팬텀은 캣츠를 제치고 브로드웨이 역사상 가장 오래 공연된 쇼가 될 것이며, 이는 여전히 보유하고 [79][80]있는 기록이다.클로드 미셸 쇤베르크와 알랭 부블릴로 구성된 프랑스 팀은 1985년 런던 작품이 맥킨토시에 의해 제작되어 웨스트엔드와 브로드웨이 역사상 가장 오래 공연된 뮤지컬이 된 동명의 소설을 바탕으로 레미제라블을 썼다.이 팀은 푸치니 오페라 마다마 [79][80]버터플라이에서 영감을 얻은 미스 사이공(1989)과 함께 또 다른 히트곡을 제작했다.
메가뮤지컬의 막대한 예산은 브로드웨이와 웨스트엔드의 재정적 성공에 대한 기대를 재정립했다.초기에는, 수백 번의 공연 후에 흥행을 하는 것이 가능했지만, 수백만 달러의 제작비가 들면서, 단순히 수익을 올리기 위해 몇 년 동안 공연을 해야 한다.메가뮤지컬은 또한 전 세계 프로덕션에서 복제되어 뮤지컬의 전 세계 [80]관객 수를 확대하는 동시에 수익 잠재력을 배가시켰습니다.
1990년대
1990년대에 제이슨 로버트 브라운과 마이클 존 라치우사를 포함한 새로운 세대의 연극 작곡가들이 등장했는데, 이들은 오프브로드웨이에서 작품 활동을 시작했다.이 예술가들의 가장 눈에 띄는 성공은 맨해튼에서 고전하는 예술가들의 공동체에 관한 록 뮤지컬 (오페라 라보엠에 근거함)인 조나단 라슨의 쇼 렌트이다.브로드웨이와 웨스트 엔드 뮤지컬 티켓 가격이 많은 극장 관객들의 예산을 넘어 상승하는 동안, 렌트는 젊은 관객들 사이에서 뮤지컬의 인기를 높이기 위해 마케팅되었다.그것은 젊은 출연진과 록의 영향을 많이 받은 악보를 특징으로 했고 뮤지컬은 히트를 쳤다.많은 학생들이 렌터헤드라고 부르는 젊은 팬들은 20달러짜리 복권에 당첨되기를 바라며 네더랜더 극장에서 야영을 했고, 일부는 이 쇼를 수십 번 보았다.브로드웨이의 다른 쇼들은 렌트의 선례를 따라 공연 당일 티켓이나 입석 티켓을 많이 할인해 주었지만,[81] 종종 학생들에게만 할인 혜택이 주어졌다.
1990년대는 또한 뮤지컬 제작에 대기업의 영향을 받았다.가장 중요한 것은 디즈니 극장 프로덕션으로, 미녀와 야수(1994년), 라이온 킹(1997년), 아이다(2000년)를 시작으로 엘튼 존의 음악으로 디즈니의 애니메이션 영화 뮤지컬을 무대에 각색하기 시작했다.라이온 킹은 브로드웨이 [82]역사상 가장 높은 수익을 올린 뮤지컬이다.록 오페라 토미를 연극으로 각색한 The Who's Tommy(1993)는 899회 공연의 건강한 연속 공연을 달성했지만, 스토리를 깔끔하게 하고 [83]록 음악을 "뮤지컬 연극에 얼게 한다"는 비판을 받았다.
1980년대와 1990년대에 대규모 뮤지컬의 수가 증가했음에도 불구하고, 팰세톨랜드와 리틀 숍 오브 호러즈, 배트 보이와 같은 많은 저예산, 소규모 뮤지컬들이 비평적이고 재정적인 성공을 거두는데 성공했다. 뮤지컬과 블러드 브라더스.이 작품들의 주제는 매우 다양하고, 음악은 록에서 팝까지 다양하지만, 그것들은 종종 오프브로드웨이나 더 작은 런던 극장을 위해 제작된다. 그리고 이 작품들 중 일부는 상상력이 풍부하고 [84]혁신적인 것으로 여겨져 왔다.
2000년대 – 현재
트렌드
새로운 세기에 들어서자, 생산자와 투자자들은 자신들이 상당한 투자를 회수할 수 있기를 간절히 바라고 있다.Urinetown(2001년), Avenue Q(2003년)와 같은 새롭고 창의적인 소재에 (보통 적은 예산으로) 모험을 감행했다.광장의 빛 (2005년), 봄의 각성 (2006년), 높은 곳에서 (2008년), 보통 다음으로 (2009년), 미국 바보 (2010년), 모르몬교 서 (2011년) 등이 있다.해밀턴(2015년)은 "극화되지 않은 미국 역사"를 이례적인 힙합 굴절 [85]히트곡으로 탈바꿈시켰다.2011년 손드하임은 "현대 팝 음악"의 모든 형태 중에서 랩은 "전통 뮤지컬 연극에 가장 가깝고"[86] "미래로 가는 하나의 길"이라고 주장했다.
하지만, 대부분의 주요 시장의 21세기 작품들은 안전한 길을 걸었고, 예를 들어 지붕 위의 피들러, 합창선, 남태평양, 집시, 머리, 웨스트 사이드 스토리, 그리스와 같은 익숙한 영화들의 재연이나 문학 (악인들이 즐겁고 즐겁게 집으로 돌아오기를 바라는 주홍색 핌플)과 같은 다른 검증된 소재의 개작들과 함께 안전한 길을 걸었습니다.그 결과, 빌트인 유저가 됩니다.이러한 경향은 (프로듀서, 스팸메일, 헤어스프레이, 리걸리 블론드, 컬러 퍼플, 사나두, 빌리 엘리엇, 슈렉, 웨이트리스, 그리고 그라운드호그 [87]데이를 포함한) 영화 각색에서 특히 지속된다.일부 비평가들은 영화 줄거리를 재사용하는 것, 특히 디즈니에서 나온 영화들은 브로드웨이와 웨스트 엔드 뮤지컬을 창의적인 [35]배출구가 아닌 관광 명소로 간주한다고 주장해왔다.
현재는 David Merrick이나 Cameron Mackintosh와 같은 단독 프로듀서가 제작을 지원할 가능성은 낮아졌습니다.기업 스폰서가 브로드웨이를 장악하고 있으며, 종종 1000만 달러 이상의 투자가 필요한 뮤지컬을 무대에 올리기 위해 제휴를 맺기도 한다.2002년, Thoroughly Modern Millie의 크레딧에는 10명의 프로듀서가 기재되어 있으며, 그 중에는 여러 명의 [88]개인으로 구성된 단체도 포함되어 있습니다.일반적으로 오프브로드웨이와 지역 극장은 더 작고 더 저렴한 뮤지컬을 제작하는 경향이 있으며, 새로운 뮤지컬의 개발은 뉴욕과 런던을 벗어나거나 더 작은 공연장에서 점점 더 많이 이루어지고 있다.예를 들어, Spring Awakening, Fun Home, Hamilton은 브로드웨이에서 공연되기 전에 오프브로드웨이에서 개발되었습니다.
몇몇 뮤지컬은 1980년대에 매우 성공적이었던 스펙터클 형식으로 돌아왔는데, 고대 로마인들이 모의 해전을 벌인 이후 연극 역사를 통해 때때로 선보였던 화려한 장면을 떠올렸다.예를 들면, 반지의 제왕(2007년), 바람과 함께 사라지다(2008년), 스파이더맨: 어둠을 끄다(2011년)의 뮤지컬 각색을 포함한다.이 뮤지컬들은 연극 경험이 거의 없는 작곡가들과 관련되었고, 비싼 제작비는 일반적으로 손해를 보았다.반대로, The Sleevey Shaperone, Avenue Q, The 25 Annual Putnam County Spelling Bee, Xanadu, Fun Home 등은 대부분 짧은 상영시간으로 중단 없이 소규모 제작으로 선보여 재정적 성공을 누렸다.2013년, 타임지는 나타샤, 피에르 & The Great Comet of 1812 (2012)와 Here Lies Love (2013)와 같은 쇼들을 [89]인용하면서 오프브로드웨이의 트렌드가 "감동적인" 극장이었다고 보도했다.이 프로그램들은 각각 11개의 Lucille Lortel [90]Awards 후보에 오르며 공동 기록을 세웠고 동시대의 [91][92]악보를 특징으로 합니다.
2013년 신디 로퍼는 킨키 부츠의 작곡과 작사로 "남자 공동작업자 없이 토니 포 베스트 스코어를 수상한 최초의 여성 작곡가"였다.2015년, 남성 작사가들의 작품은 [94]계속 자주 제작되고 있지만, 여성 작사 팀인 리사 크론과 제닌 테소리가 처음으로 Fun [93]Home으로 토니상 최우수 오리지널 스코어상(그리고 크론에게는 베스트 북)을 수상했다.
주크박스 뮤지컬
또 다른 트렌드는 이미 히트한 곡들의 모음집에 맞게 최소한의 플롯을 만드는 것이다.버디 – 버디 홀리 스토리의 초기 성공에 이어, 이것들은 무빙 아웃 (2002년, 빌리 조엘의 곡을 바탕으로 한), 저지 보이즈 (2006년, 포 시즌즈), 록 오브 에이지 (2009년, 1980년대의 클래식 록을 특징으로 한)와 다른 많은 것들을 포함하고 있다.이 스타일은 종종 "주크박스 뮤지컬"[95]이라고 불립니다.맘마미아!(1999년 ABBA 노래 기준), 아워 하우스(2002년 매드니스 노래 기준), 위 윌 록 유(2002년 퀸 노래 기준) 등 특정 팝 그룹의 캐논을 중심으로 유사하지만 줄거리 중심의 뮤지컬이 만들어졌다.
영화 및 TV 뮤지컬
실사 영화 뮤지컬은 빅터/빅토리아, 리틀 숍 오브 호러, 1996년 에비타를 [96]제외하고 1980년대와 1990년대 초에 거의 죽었다.새로운 세기에, Baz Luhrmann은 Moulin Rouge! (2001)와 함께 영화 뮤지컬의 부활을 시작했다.그 뒤를 시카고(2002)가 이었다.오페라의 유령(2004)임대료(2005)드림걸스 (2006);헤어스프레이, 마법에 걸린 토드, 스위니 토드(2007년)맘마미아! (2008);9(2009년)레미제라블과 피치 퍼펙트(2012년), 숲속으로, 마지막 5년(2014년), 라라랜드(2016년), 가장 위대한 쇼맨(2017년), 스타 이즈 본과 메리 포핀스(2018년), 로켓맨(2019년), 스티븐 스필버그 서부극의 하이츠 앤 스티븐 스필버그(Steven Stillbellbellberg) 등이 있다.닥터 수스의 그린치가 어떻게 크리스마스를 훔쳤는지!(2000)과 모자 속의 고양이 (2003)는 아동 도서를 실사 영화 뮤지컬로 만들었다.1989년 인어공주를 시작으로 1990년대에 걸쳐 상연된 애니메이션 영화 뮤지컬로 디즈니와 다른 극장들이 엄청난 성공을 거둔 후,[96] 21세기 첫 10년 동안 애니메이션 영화 뮤지컬이 덜 개봉되었다.이 장르는 2010년 Rangled (2010년), Rio (2011년), Frozen (2013년)으로 컴백했다.아시아에서는 인도는 계속해서 많은 "볼리우드" 영화 뮤지컬을 제작하고 있고, 일본은 "아니메"와 "만가" 영화 뮤지컬을 제작하고 있다.
TV 뮤지컬 영화를 위해 만들어진 것은 집시, 신데렐라, 애니와 같은 1990년대에 인기가 있었다.21세기 첫 10년 동안 TV 뮤지컬을 위해 만들어진 몇몇 작품들은 남태평양(2001년)과 같은 무대 버전을 각색한 것이었다.뮤직맨(2003)과 원스 어폰 어 매트리스(2005)와 2007년 무대 뮤지컬 '금발'의 TV판.또한, 2002년 컨택, 2003년 키스미, 케이트, 오클라호마 등 여러 뮤지컬이 공중파 TV에서 촬영되고 방송되었다.TV용 뮤지컬 하이스쿨 뮤지컬(2006년)과 그 속편은 특히 성공을 거뒀고 뮤지컬과 다른 매체에 각색되었다.
2013년, NBC는 사운드 오브 뮤직 [97]라이브로 뮤지컬을 생중계하기 시작했다.비록 이 작품은 엇갈린 평가를 받았지만,[98] 평점은 성공적이었다.그 밖에도 영국 방송인 Peter Pan Live! (NBC 2014), Wiz Live! (NBC 2015),[99] Sound of Music Live (ITV 2015)[100] 그리스: 라이브(폭스 2016),[101][102] 헤어스프레이 라이브(NBC, 2016), 크리스마스 스토리 라이브(폭스, 2017),[103] 렌트 라이브(폭스 2019).[104]
몇몇 텔레비전 쇼들은 에피소드를 뮤지컬로 설정했다.예를 들어 Alli McBeal, Xena: Warrior Princess ("The Bitter Suite")와 "Lyre, Lyre, Heart's On Fire"), Psych ("싸이치: 뮤지컬", 뱀파이어 슬레이어 버피 ("Once More, Feeling", That's So Raven, Daria, Dexter's Laboratory, Powerpuff Girls, The Flash, Once Upon a Time, Oz, Scrubs (한 편은 Avenue Q 배트맨의 제작자가 썼다) '용기와 대담'과 '70년대 쇼' (100회 '70년대 뮤지컬').다른 영화들은 심슨스, 30록, 한나 몬타나, 사우스 파크, 밥스 버거스, 패밀리 [105]가이 등의 여러 에피소드에서 캐릭터들이 갑자기 뮤지컬 극장 스타일로 노래하고 춤추기 시작하는 장면들을 포함하고 있다.이 음악 형식을 광범위하게 사용한 텔레비전 시리즈에는 캅 록, 플라이트 오브 더 콘코즈, 글리, 스매시, 크레이지 전 여자친구가 포함되어 있다.
박사를 포함하여 인터넷을 위해 만들어진 뮤지컬도 있다. Neil Patrick Harris가 연기한 저급 초소형 마을에 대한 '끔찍한 노래 따라하기' 블로그.그것은 WGA 작가의 [106]파업 중에 쓰여졌다.2006년부터 리얼리티 TV 쇼들은 (대개 여성) 주연들을 섭외하기 위한 장기자랑 대회를 개최함으로써 뮤지컬 재기의 판촉에 도움을 주기 위해 사용되어 왔다.예를 들어 마리아와 같은 문제를 해결하는 방법, 그리스: 내가 원하는 건 너야! 어떤 꿈이든 할 수 있어, 법적으로 금발이야! The Musical – The Search for Elle Woods, I'd Doing Anything and Over the Rainbow.2021년, 슈미가둔은 1940년대와 1950년대의 [107]골든 에이지 뮤지컬을 패러디하고 경의를 표하는 작품이었다.
2020년~1965년 극장 폐쇄
COVID-19 대유행으로 인해 모든 브로드웨이와 웨스트 엔드[108] 극장을 포함한 [109]전 세계 극장과 연극제가 2020년 초에 폐쇄되었다.많은 공연 예술 기관들은 새로운(또는 확장된) 디지털 서비스를 제공함으로써 적응하거나 손실을 줄이려고 시도했습니다.특히, 이것은 많은 [110][111][112]회사의 이전에 녹화된 실적을 온라인 스트리밍하는 것과 동시에 맞춤형 크라우드 소싱 [113][114]프로젝트를 낳았다.예를 들어, The Sydney Theatre Company는 배우들에게 집에서 그들이 이전에 [115]무대에서 연기했던 인물들 중 한 명으로부터 독백에 대해 토론하고 공연을 하도록 의뢰했다.해밀턴과 맘마미아 같은 뮤지컬 출연진들은 개인과 [116][117]대중을 즐겁게 하기 위해 줌콜로 뭉쳤다.일부 공연은 라이브로 스트리밍되거나 야외에서 또는 다른 "소셜하게 거리를 둔" 방식으로 선보였으며, 때때로 관객들이 [118]출연자들과 상호작용할 수 있게 했다.라디오 연극제가 [119]방송되었다.뮤지컬 [120][121]라타뚜이처럼 가상적이고 심지어 크라우드 소싱된 뮤지컬이 만들어졌다.해밀턴과 같은 주요 뮤지컬의 영화화된 버전이 스트리밍 [122]플랫폼에서 개봉되었다.앤드류 로이드 웨버는 자신의 뮤지컬 녹음을 유튜브에 [123]공개했다.
입장권 판매 중단과 손실로 인해 많은 극단들이 재정적인 위기에 처했다.몇몇 정부들은 [124][125][126]예술에 긴급 지원을 제공했다.웨스트 엔드 극장은 6월부터 [127]7월까지,[128] 브로드웨이는 [129]9월부터 재개장을 연기하는 등 일부 뮤지컬 극장 시장은 2021년 초순에 다시 문을 열기 시작했다.그러나 2021년 내내, 대유행의 급증은 시장이 다시 [130][131]열린 후에도 일부 폐쇄를 초래했다.
국제 뮤지컬
미국과 영국은 19세기부터 20세기까지 책 뮤지컬의 가장 활발한 원천이었다.하지만, 다른 나라의 가벼운 뮤지컬 무대는 최근 수십 년 동안 더 활발해졌다.
다른 영어권 국가(특히 호주와 캐나다)의 뮤지컬은 종종 현지에서 잘 팔리고 때로는 브로드웨이나 웨스트 엔드(예: The Boy from Oz와 The Sleepy Shaperone)에까지 진출하기도 한다.남아공은 아프리카 풋프린트, 우모자와 같은 레뷰와 캣과 킹스, 사라피나와 같은 북뮤지컬이 국제 투어를 하는 등 활발한 뮤지컬 무대를 가지고 있다.현지에서는 '베어', '러브 앤 파', '오버 더 레인보우', '올 뉴 게이' 같은 뮤지컬들이... 엑스트라바간자, 방브룩 마운틴, 인브리프 – 기묘한 작은 뮤지컬이 성공적으로 제작되었습니다.
유럽 대륙의 성공적인 뮤지컬로는 독일(엘릭시에와 루드비히 2세), 오스트리아(탄츠 데 뱀파이어, 엘리자베스, 모차르트, 레베카), 체코(드라큘라), 프랑스(스타마니아, 노트르담 드 파리, 로메라블, 로메레, 줄리엣 등)의 공연이 있다.뮤지컬 산초판자).
일본은 최근 애니메이션과 만화를 기반으로 한 키키 배달 서비스나 테니뮤지컬과 같은 애니메이션과 실사 모두 토종 형태의 뮤지컬 극장이 성장하고 있다.인기 있는 세일러문 메타시리즈는 13년에 걸쳐 29편의 세일러문 뮤지컬을 보유하고 있다.1914년부터는 여성으로 구성된 다카라즈카 가극단이 5개 공연단을 거느리고 있는 인기 가극이 잇따라 공연되고 있다.아시아의 다른 곳에서도 인도 발리우드 뮤지컬은 대부분 영화 형태로 엄청난 성공을 [132]거두고 있다.
2002년 레미제라블 투어를 시작으로 다양한 서양 뮤지컬이 중국 본토로 수입돼 [133]영어로 무대에 올랐다.중국에서 서양의 작품들을 현지화하려는 시도는 Fame이 2008년 베이징의 [134]중앙 드라마 아카데미에서 중국어로 제작되었을 때 시작되었다.그 이후로, 다른 서양 작품들은 중국 배우들과 함께 중국 표준어로 무대에 올려졌다.서양 뮤지컬 극장 스타일의 첫 번째 중국 작품은 [133]2005년 The Gold Sand였다.게다가 중국의 유명한 프로듀서 리둔은 2007년 중국의 고전적인 사랑의 비극을 바탕으로 한 나비를 제작했고 [133]2011년에는 러브 유 테레사를 제작했다.
아마추어 및 학교 프로덕션
뮤지컬은 교회, 학교,[135][136] 그리고 다른 공연 공간에서 아마추어나 학교 그룹에 의해 종종 공연된다.아마추어 연극은 수세기 동안 존재해왔지만, 신대륙에서도,[137] 프랑수아 셀리에와 커닝햄 브리지만은 19세기 후반 이전에는 아마추어 배우들이 전문가들로부터 경멸을 받았다고 1914년에 썼다.사보이 오페라를 공연할 수 있는 허가를 받은 아마추어 길버트와 설리번 회사가 생긴 후, 전문가들은 아마추어 사회가 "음악과 드라마의 문화를 지지한다"는 것을 인식했다.지금은 합법적인 무대에서의 유용한 훈련학교로 받아들여지고 있으며, 자원봉사자 층에서 오늘날 많은 [138]애호가들이 생겨나고 있습니다.국립연극연극협회는 1899년 영국에서 설립되었습니다.1914년 영국에서 거의 200개의 아마추어 연극 협회가 [138]길버트와 설리번 작품을 제작했다고 보도했다.마찬가지로, 20세기 초에 100개 이상의 커뮤니티 극장이 미국에 설립되었습니다.이 숫자는 미국에서 [137]약 18,000명으로 증가했다.미국 교육 연극 협회에는 약 5,000개의 회원 [139]학교가 있습니다.
연계
브로드웨이 리그는 2007-08 시즌 브로드웨이 공연 티켓이 거의 10억 달러의 [140]총 판매 금액으로 1227만 장이 구매되었다고 발표했다.리그는 2006-07년 시즌에는 브로드웨이 티켓의 약 65%가 관광객에 의해 구입되었으며,[141] 외국인 관광객은 16%가 참석했다고 보고했다.Society of London Theatre는 2007년에 런던에서 관객 기록을 세웠다고 보고했다.센트럴 런던의 주요 상업 및 보조금 지원 극장의 총 참석자는 1,360만 명이었고, 총 티켓 수익은 4억6,970만 [142]파운드였습니다.국제 뮤지컬계는 최근 수십 년 동안 점점 더 활발해지고 있다.그럼에도 불구하고 Stephen Sondheim은 2000년에 다음과 같이 언급했습니다.
브로드웨이에서는 두 가지 종류의 공연이 있습니다. 리바이벌과 같은 종류의 뮤지컬, 모두 볼거리입니다.라이온 킹의 티켓은 1년 전에 구합니다.그리고 기본적으로 가족은 1년에 한 번 보는 화려한 뮤지컬, 즉 영화의 무대 버전인 극장이란 생각을 아이들에게 전합니다.연극과는 전혀 관계가 없습니다.익숙한 것을 보는 것과 관련이 있다.극장은 그 자체로 죽지는 않을 거예요 하지만 예전처럼 되진 않을 거예요관광명소입니다.[143]
그러나 최근 수십 년 동안 원작의 성공과 영화, 연극, 문학의 창조적인 재상상에 주목하면서 연극사학자 존 켄릭은 반박했다.
뮤지컬은 죽었나요?...절대 아니에요!옷 갈아입어요?항상!이 뮤지컬은 1850년대 오펜바흐가 처음으로 개작한 이후 계속 변화하고 있다.그리고 변화는 뮤지컬이 여전히 살아있고 성장하는 장르라는 가장 분명한 신호이다.뮤지컬이 대중문화의 중심에 있는 소위 '황금시대'로 돌아갈 수 있을까?아마 아닐 것입니다.대중의 취향은 근본적인 변화를 겪었고 상업 예술은 유료 대중이 허락하는 [35]곳에만 흐를 수 있다.
「 」를 참조해 주세요.
주 및 참고 자료
- ^ 몰리, 페이지 15
- ^ 에버렛과 레어드, 137페이지
- ^ a b 루빈과 솔로자노, 438페이지
- ^ a b Shepherd, John; Horn, David (2012). Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World Volume 8: Genres: North America. A&C Black. p. 104. ISBN 978-1-4411-4874-2.
- ^ 와텐버그, 벤The American Musical, Part 2, PBS.org, 2007년 5월 24일 2017년 2월 7일 접속
- ^ 브랜틀리, 벤 "커튼 업! It's Patti's Turn at Gypsy" 뉴욕타임스 2008년 3월 28일자 2009년 5월 26일자
- ^ a b 코헨과 셔먼, 페이지 233
- ^ 토마시니, 앤서니"오페라? 뮤지컬? 차이를 존중해 주세요」, New York Times, 2011년 7월 7일, 2017년 12월 13일에 액세스.
- ^ 게이머맨, 엘렌The Wall Street Journal, Ellen, 2009년 10월 23일, "Broadway Turns Up the Volume", 2017년 12월 13일에 접속
- ^ "포기와 베스: 그 오래된 흑마법" The Independent, 2006년 10월 27일 2018년 12월 27일에 액세스
- ^ 리스터, 데이비드"로열 오페라가 손드하임에서 창을 연다", 2003년 4월 5일, 2018년 12월 27일 액세스
- ^ 티칭아웃, 테리.'Sweeny Todd' 2008-04-18 국립예술재단 Wayback Machine에서 아카이브, 2009년 11월 1일 액세스
- ^ 화이트, 마이클"주말에 뭐 좀 드릴까요?" 2003년 12월 15일 런던 인디펜던트지가 2009년 5월 26일에 접속했습니다.
- ^ Kowalke, Kim H. "A Music Theorizing the Goldenage Musical: 장르, 구조, 구문" 이론 매트릭스: 앨런 포르테를 기리는 에세이들 (Part 5), 데이비드 카슨 베리, 가뮤트 6/2 (2013), 페이지 163–169.
- ^ 여기에는 일렉트릭 기타, 일렉트릭 베이스 신시사이저 및 드럼 키트가 포함될 수 있습니다.
- ^ 조정 정보에 대한 링크가 포함된 인덱스 표시 2015년 10월 4일에 액세스한 Wayback Machine MTIshows.com에서 2010-02-13 보관
- ^ Elliot, Susan (August 17, 2008). "Off the Stage, What's Behind the Music". The New York Times. Retrieved October 6, 2015.
- ^ Gokulsing, 2004, 페이지
- ^ "Mini Musicals", labyrinth.net.au, Cenarth Fox, 2001, 2010년 1월 22일 접속
- ^ Theatre Latte Da가 미니뮤지컬 형태로 진출하다, Star Tribune, 2002년 3월 30일, 2010년 1월 15일 접속 (등록 필요)
- ^ Thornton, Shay (2007). "A Wonderful Life" (PDF). Houston, Texas: Theatre Under the Stars. p. 2. Archived from the original (PDF) on 2007-11-27. Retrieved May 26, 2009.
- ^ 굿윈, 노엘"연극 음악의 역사", Brittanica.com는 2021년 8월 4일 블레이클리, 사샤, 제나 코난에 접속했다."뮤지컬 극장의 역사: 어린이를 위한 레슨– 얼리뮤지컬", Study.com, 2021년 8월 4일 접속
- ^ a b c d e f g 켄릭, 존"A Capsule History", Musicals101.com, 2003, 2015년 10월 12일 액세스
- ^ 호핀, 180-181페이지
- ^ 주님, 페이지 41
- ^ 주님, 42페이지
- ^ Buelow 2004, 페이지 26
- ^ 셰익스피어 1998, 44페이지
- ^ a b Buelow, 328페이지
- ^ 카터와 버트 2005, 페이지 280
- ^ 파커 2001, 페이지 42
- ^ a b c '런던과 뉴욕에서 가장 긴 러닝 플레이', Stage Beauty(2007년), 2009년 5월 26일 접속
- ^ a b 윌메트와 밀러, 페이지 182
- ^ 윌메트와 밀러, 페이지 56
- ^ a b c d e f 켄릭, 존"History of Stage Musicals", Musicals101.com, 2003, 2009년 5월 26일 접속
- ^ 앨런, 페이지 106
- ^ a b c 러벅, 마크'뮤지컬의 음악'The Musical Times, vol. 98, no. 1375(1957년 9월), 페이지 483–485는 2010년 8월 17일에 접속했다.
- ^ a b 본드, 제시The Life and Rememinances at the Wayback Machine (2012-04-21) 소개 (The Gilbert and Sullivan Archive)에 전재)2011년 3월 4일 접속
- ^ 상주하라, 더그.이달의 뮤지컬: "The Black Crook", 뉴욕 공연예술 공공도서관, 2011년 6월 2일, 2018년 6월 21일 액세스
- ^ a b 켄릭, 존뮤지컬101 웹사이트 The Cyber Encyclopedia of Musical Theatre, TV and Film(2008)에서 "G&S in the USA"를 참조하십시오.2012년 5월 4일에 취득.
- ^ a b Jones, 2003, 10-11페이지
- ^ Bargannier, Earl F. "W. S. Gilbert and American Musical Theatre", 120-133쪽, 미국 대중음악: 티모시 E.의 대중언론 낭독.Scheurer, Popular Press, 1989 ISBN 0-87972-466-8
- ^ PG Wodehouse (2011년 ~1994년), guardian.co.uk, 2007년 5월 21일 취득
- ^ "Wodehouse의 G&S에 대한 암시 목록", Home.lagrange.edu, 2009년 5월 27일 접속
- ^ 마이어슨, 해롤드, 어니스트 하버그는 누가 오즈의 마법사에 무지개를 넣었는가? Yip Harburg, 작사가, 15-17페이지 (Ann Arbor:미시간 대학 출판부, 1993년) 및 브래들리, 페이지 9
- ^ 마크 에반 스와르츠의 '오즈 비포 더 레인보우'는 1903년 대히트작 '오즈의 마법사'의 출연진에게 요구되는 엄청난 기차 여행을 묘사하고 있는데, 이 영화는 도로를 포함하여 9년 동안 공연되었다.1939년 '오즈 비포 더 레인보우: L. 프랭크 바움의 놀라운 오즈의 마법사' 무대 및 스크린에서.존스홉킨스 대학 출판부, 2000 ISBN 0-8018-6477-1
- ^ 일반적으로 빅토리아 시대와 에드워드 시대의 뮤지컬 극장에 관한 영국 뮤지컬 극장 출판물인 Index to The Gaietty를 참조하십시오.
- ^ 켄릭, 존바질 후드, Who's Who in Musicals: 추가 BIOS XII, Musicals101.com, 2004, 2012년 5월 7일 액세스
- ^ a b 보드만, 제럴드"제롬 데이비드 컨:혁신가/전통주의자", The Musical Quarterly, 1985, 제71, 제4권, 페이지 468~473
- ^ a b 켄릭, 존Hellzapoppin – The Musical Stage 1930s : Part III – Revues, Musicals101.com, 2015년 10월 8일 접속
- ^ a b "샐러드 데이즈 이력, 스토리, 역할 및 뮤지컬 넘버" guidetomusicaltheatre.com, 2012년 3월 16일 접속
- ^ 크라스너, 데이비드아름다운 미인대회: 할렘 르네상스의 아프리카계 미국인 연극, 드라마 및 퍼포먼스, 1910-1927, Palgrave MacMillan, 2002 페이지 263-267
- ^ 미젯, 앤"Operetta 리뷰: "Much Silness In a Gilt Frame", 뉴욕타임스 2003년 3월 29일, 2012년 12월 1일에 접속
- ^ Lamb, Andrew (Spring 1986). "From Pinafore to Porter: United States-United Kingdom Interactions in Musical Theater, 1879–1929". American Music. Chicago: University of Illinois Press. 4 (British-American Musical Interactions): 47. doi:10.2307/3052183. ISSN 0734-4392. JSTOR 3052183.
- ^ 와그스태프, 존, 앤드류 램."메시지, 앙드레"Grove Music Online, Oxford Music Online, 2018년 3월 15일 접속(등록 필요)
- ^ a b 러벅 (2002)
- ^ 1944년 퓰리처상, Pulitzer.org, 2012년 7월 7일 접속
- ^ 코네마, 리처드"샌프란시스코: 수천 명의 치어리더와 디어 월드", TalkinBroadway.org(2000), 2009년 5월 26일 접속
- ^ 켄릭, 존"뮤지컬 영화의 역사, 1927-30: 파트 II", Musicals101.com, 2004, 2010년 5월 17일 접속
- ^ 특별상 및 표창 – 1944년 퓰리처상 2018년 1월 7일 접속
- ^ a b 고든, 존 스틸입니다오클라호마! 2010-08-04년 Wayback Machine에서 아카이브 완료. 2010년 6월 13일 취득
- ^ 에버렛과 레어드, 페이지 124
- ^ 루빈과 솔로자노, 439-440페이지
- ^ 마크, 피터뉴욕타임스, 1998년 9월 27일, 2019년 7월 14일에 접속한 "Opening Nights"
- ^ 수스킨, 스티븐"On the Record: Ernest In Love, Marco Polo, Puppets and Maury Yeston", 플레이빌, 2003년 8월 10일 2009년 5월 26일 접속
- ^ Rich, Frank (March 12, 2000). "Conversations with Sondheim". The New York Times Magazine. Retrieved May 26, 2009.
- ^ W.S. 길버트와 그의 안무가인 존 도반은 빅토리아 시대의 뮤지컬 극장 제작 스타일을 바꾸는 데 도움을 주었다.Vorder Bruege, Andrew(Winthrop University 연극 및 무용학부 부교수, 부교수) 참조."W.S. 길버트: 고고학자의 진정성과 예술적 독재" 2011년 5월 10일 웨이백 머신에 보관.2002년 10월 미국 서부 연차총회 빅토리아주 학제간 연구협회.2008년 3월 26일, 「미스터 도반의 스타트랩」점프」를 취득.타임스, 1922년 4월 17일, 페이지 17
- ^ a b 켄릭, 존"Dance in Stage Musicals – Part III", Musicals101.com, 2003, 2012년 8월 14일 접속
- ^ 블록, 제프리(ed)리처드 로저스 독자요뉴욕: 옥스포드 대학 프레스 US, 2006.ISBN 978-0-19-531343-7, 194-195페이지
- ^ 딕슨, 앤드류"극장 생활: The Guardian, Trevor Nunn" 2011년 11월 18일, 2012년 8월 15일에 접속
- ^ John Kander (April 7, 2010). "Passing Through Curtains". NewMusicBox (Interview). Interviewed by Frank J. Oteri (published May 1, 2010).
- ^ 워드, 조나단채용, 훈련, 동기 부여: The History of the Industrial Musical' 2004-08-03 Wayback Machine, 2002년 3월, 퍼펙트 사운드 포에버
- ^ 울먼, 12페이지
- ^ Laurents, Arthur (August 4, 1957). "The Growth of an Idea". New York Herald Tribune. Primate, LLC. Archived from the original on December 12, 2007. Retrieved May 26, 2009.
- ^ 혼 1991, 페이지 134
- ^ 반즈, 클라이브'극장 리뷰' 후렴구 대사뉴욕타임스 1975년 5월 22일
- ^ '노래 검색: 사랑을 위해 한 일', 올뮤직 2016년 10월 11일 접속
- ^ 켄릭, 존"1970년대: 거물들, 엇갈린 결과", 뮤지컬 영화사 musicals101.com, 2014년 7월 11일 접속
- ^ a b 에버렛과 레어드, 페이지 250-256
- ^ a b c 알랭과 하비, 페이지 206–207
- ^ Blank, Matthew (March 1, 2011). "Broadway Rush, Lottery and Standing Room Only Policies". PlayBill. Retrieved March 1, 2011.
- ^ "Cumulative Broadway Grosses by Show". BroadwayWorld.com. Archived from the original on January 11, 2014. Retrieved February 9, 2014.
- ^ Pareles, John (April 27, 1993). "Critic's Notebook; Damping 60's Fire of 'Tommy' for 90's Broadway". The New York Times. Retrieved June 28, 2012.
- ^ Shaw, Pete (2006). "A glorious musical romp – with bite!". Broadway Baby. Archived from the original on September 28, 2007. Retrieved May 26, 2009.
- ^ 코트, 데이비드"극장 리뷰. 해밀턴" 타임아웃 뉴욕, 2015년 8월 6일
- ^ Sondheim, Stephen (2011). Look, I Made a Hat: Collected Lyrics (1981–2011) with Attendant Comments, Amplifications, Dogmas, Harangues, Digressions, Anecdotes and Miscellany. New York: Alfred P. Knopf. p. xxi. ISBN 978-0-307-59341-2.
- ^ 버만, 엘리자"Broadway에서는 모든 것이 Déja Vu All Over – 뿐만 아니라, 타임지 2017년 5월 15일자 Groundhog Day를 위한 것이 아닙니다." 페이지 51-52
- ^ "Thoroughly Modern Millie". IBDB.
- ^ 조글린, 리처드"Natasha, Imelda and the Great Immession of 2013", 타임지 2013년 5월 20일 2014년 4월 6일 액세스
- ^ 콕스, 고든"Here Lies Love, Great Comet Shatter Records in Lortel Nominations, Variety, 2014년 4월 1일, 2014년 4월 7일 액세스"
- ^ 클라크, 데이비드2013년 12월 22일 브로드웨이 월드, "나타샤, 피에르와 1812년의 대혜성(오리지널 캐스트 레코딩)은 놀랍도록 복잡하다" 2014년 4월 7일 액세스
- ^ Brantley, Ben. "A Rise to Power, Disco Round Included", New York Times, 2013년 4월 23일, 2014년 4월 7일에 액세스
- ^ 지오이아, 마이클"It's Reving Up" – 차세대 여성 작곡가들이 미래에 대한 희망을 공유한다", Playbill, 2015년 8월 2일
- ^ Purcell, Carey. "Fun Home Duo가 토니상을 수상한 최초의 여성 작가 팀으로 역사를 만들다", Playbill, 2015년 6월 7일 2015년 11월 7일 액세스
- ^ 케이, 킴벌리"Broadway.com 10시: The 10 Big Broadway Trends of the Decade, Broadway.com, 2010년 5월 10일, 2012년 8월 14일에 접속
- ^ a b 켄릭, 존History of Musical Film, musicals101.com, 1980년대는 2014년 7월 11일에 접속했고 Kenrick, John."1990년대: 디즈니 & 비욘드", 뮤지컬 영화의 역사, musicals101.com는 2014년 7월 11일에 접속했습니다.
- ^ Robert Bianco (December 6, 2013). "'Sound of Music' was a little off". USA TODAY.
- ^ Bill Carter (December 9, 2013). "NBC Says It Will Put On a Show, Again". The New York Times.
- ^ "The Wiz Live Ratings Strong: NBC Musical Draws 11.5 Million Viewers". Variety. Retrieved 4 December 2015.
- ^ Jane Martinson (15 December 2015). "As ITV prepares for The Sound of Music Live, are we watching TV's future?". The Guardian.
- ^ Sophie Gilbert (February 1, 2016). "Grease: Live Makes the Best Case Yet for the TV Musical". The Atlantic.
- ^ Michael O'Connell (February 1, 2016). "TV Ratings: 'Grease Live' Surges on Fox, Nabs 12.2 Million Viewers". The Hollywood Reporter.
- ^ Fierberg, Ruthie (November 1, 2017). "Watch This First Glimpse of Fox's A Christmas Story Live!". Playbill. Retrieved November 1, 2017.
- ^ Turchiano, Danielle (29 October 2018). "Tinashe, Kiersey Clemons Among Cast for Fox's Live Version of 'Rent'". Variety.
- ^ 카비야, 션'패밀리 가이: 베스트 뮤지컬 넘버 10', CBR.com, 2020년 3월 9일
- ^ Roush, Matt (June 30, 2008). "Exclusive: First Look at Joss Whedon's "Dr. Horrible"". TVGuide.com. Retrieved May 26, 2009.
- ^ 에드워즈, 벨렌"슈미가둔의 오리지널 곡! 뮤지컬의 즐거움을 완벽하게 담아낸다", 매셔블, 2021년 7월 22일
- ^ "Broadway League Extends Shutdown Until June 2021". www.ny1.com. Retrieved Jan 18, 2021.
- ^ "West End confirms closure until at least August". WhatsOnStage. 3 June 2020.
- ^ "The best theatre to watch online right now". Time Out Worldwide. Archived from the original on 2020-04-06. Retrieved 2020-04-07.
- ^ Convery, Stephanie; Rawson, Sharnee (2020-03-20). "Livestreaming schedule: music, art, literature and events from Australia and beyond". The Guardian. ISSN 0261-3077. Archived from the original on 2020-03-26. Retrieved 2020-03-26.
- ^ "Stage shows, musicals and opera you can watch online now for free WhatsOnStage". whatsonstage.com. Archived from the original on 2020-04-09. Retrieved 2020-04-09.
- ^ Unitt, Chris. "Cultural Digital: Streams". streams.culturaldigital.com. Retrieved 2020-04-10.
- ^ "Free Theatre Screenings – Google Drive". docs.google.com. Retrieved 2020-04-10.
- ^ "STC Virtual". Sydney Theatre Company. Archived from the original on 2020-04-17. Retrieved 2020-04-15.
- ^ Haylock, Zoe (April 6, 2020). "Hamilton Cast Reunion Happens in Separate Rooms". Vulture. Archived from the original on April 13, 2020. Retrieved April 13, 2020.
- ^ "Mamma Mia! original West End cast sing tribute in self-isolation to NHS and cast member with coronavirus". Evening Standard. 7 April 2020. Archived from the original on 14 April 2020. Retrieved 14 April 2020.
- ^ "Review: Twelfth Night Live from The Maltings Theatre - Theatre Weekly". 12 June 2020. Retrieved 15 June 2020.
- ^ "BBC Radio 3 - Free Thinking, The future of theatre debate". Retrieved 13 June 2020.
- ^ Meyer, Dan (December 17, 2020). "Original Video Creators Tapped to Provide Music for Ratatouille: The TikTok Musical; Lucy Moss to Direct". Playbill. Retrieved December 24, 2020.
- ^ Evans, Greg (Dec 28, 2020). "'Ratatouille: The TikTok Musical' All-Star Cast To Include Wayne Brady, Tituss Burgess & Adam Lambert". Retrieved Jan 18, 2021.
- ^ "The living room where it happens: Hamilton film to premiere on Disney+". The Guardian. 12 May 2020.
- ^ "Andrew Lloyd Webber's The Show Must Go On series: Musicals including Joseph to be streamed online for free". Evening Standard. 3 April 2020. Archived from the original on 4 April 2020. Retrieved 10 April 2020.
- ^ "Arts Council England Has Launched a $190 Million Emergency Relief Package for Creative Organizations and Artists". artnet News. 2020-03-25. Archived from the original on 2020-03-27. Retrieved 2020-03-27.
- ^ Cooper, Nathanael (2020-04-08). "$27 million for arts organisations in new targeted support package". The Sydney Morning Herald. Archived from the original on 2020-04-10. Retrieved 2020-04-09.
- ^ Jacobs, Julia (2020-03-24). "Arts Groups, Facing Their Own Virus Crisis, Get a Piece of the Stimulus". The New York Times. ISSN 0362-4331. Archived from the original on 2020-03-27. Retrieved 2020-03-27.
- ^ 케이브, 데미안 그리고 마이클 폴슨.브로드웨이는 어둡다. 런던은 조용하다. 그러나 호주에서는 It's Showtime" 뉴욕타임스 2021년 2월 27일
- ^ McPhee, Ryan. "U.K. Postpones Reopening Roadmap; West End Theatres Will No Longer Reopen in Full in June", Playbill, June 14, 2021
- ^ Garvey, Marianne. "No curtain calls or intermissions. Broadway is back, but this act is different from before", CNN, September 2, 2021
- ^ Blake, Elissa. "Hamilton, Come From Away among shows to close during Sydney’s snap Covid lockdown", The Guardian, June 25, 2021
- ^ "Broadway shows, newly reopened after COVID, face new cancellations", NPR, December 16, 2021
- ^ Jha, p. 1970
- ^ a b c Zhou, Xiaoyan. Taking the Stage, Beijing Review, 2011, p. 42
- ^ Milestones: 2005–2009, Town Square Productions, accessed September 30, 2013
- ^ Major organizations representing amateur theatre groups include National Operatic and Dramatic Association in the UK, American Association of Community Theatre in the US, and the International Amateur Theatre Association. School groups include the Educational Theater Association, which has 5,000 member school groups in the US. See Nadworny, Elissa. "The Most Popular High School Plays and Musicals", NPR, November 13, 2015, accessed March 14, 2016
- ^ Filichia, Peter. (2004) Let's Put on a Musical!: How to Choose the Right Show for Your School, Community or Professional Theater, Watson-Guptill Publications, ISBN 0823088170
- ^ a b Lynch, Twink. "Community Theatre History", American Association of Community Theatre, accessed March 14, 2016
- ^ a b Cellier, François; Cunningham, Bridgeman (1914). Gilbert and Sullivan and Their Operas. London: Sir Isaac Pitman & Sons. pp. 393–394.
- ^ Nadworny, Elissa. "The Most Popular High School Plays and Musicals", NPR.org, November 13, 2015, accessed March 14, 2016
- ^ "The Broadway League Announces 2007–2008 Broadway Theatre Season Results" (Press release). Broadway League. May 28, 2008. Archived from the original on February 22, 2010. Retrieved May 26, 2009.
- ^ "League Releases Annual "Demographics of the Broadway Audience Report" for 06-07" (Press release). Broadway League. November 5, 2007. Archived from the original on February 22, 2010. Retrieved May 26, 2009.
- ^ "Record Attendances as Theatreland celebrates 100 Years" (PDF) (Press release). Society of London Theatre. January 18, 2008. Archived from the original (PDF) on October 29, 2008. Retrieved May 26, 2009.
- ^ Rich, Frank. "Conversations with Sondheim". New York Times Magazine, March 12, 2000
Cited books
- Allain, Paul; Harvie, Jen (2014). The Routledge Companion to Theatre and Performance. Routledge. ISBN 978-0-4156-3631-5.
- Allen, Robert C. (c. 1991). Horrible Prettiness: Burlesque and American Culture. University of North Carolina. ISBN 978-0-8078-1960-9.
- Bradley, Ian (2005). Oh Joy! Oh Rapture! The Enduring Phenomenon of Gilbert and Sullivan. Oxford University Press. ISBN 0-19-516700-7.
- Buelow, George J. (2004). A History of Baroque Music. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. ISBN 978-0-253-34365-9.
- Carter, Tim; Butt, John, eds. (2005). The Cambridge History of Seventeenth-Century Music. The Cambridge History of Music. Vol. 1. Cambridge University Press. p. 591. ISBN 978-0-521-79273-8. Archived from the original on 2013-01-12. Retrieved 2009-05-26.
- Cohen, Robert; Sherman, Donovan (2020). Theatre: Brief (Twelfth ed.). New York City: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-260-05738-6. OCLC 1073038874.
- Everett, William A.; Laird, Paul R., eds. (2002). The Cambridge Companion to the Musical. Cambridge Companions to Music. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-79189-2.
- Gokulsing, K. Moti; Dissanayake, Wimal (2004) [1998]. Indian popular cinema : a narrative of cultural change (Revised and updated ed.). Stoke-on-Trent: Trentham. p. 161. ISBN 978-1-85856-329-9.
- Hoppin, Richard H., ed. (1978). Anthology of Medieval Music. Norton introduction to music history. New York: Norton. ISBN 978-0-393-09080-2.
- Horn, Barbara Lee (1991). The Age of Hair: Evolution and Impact of Broadway's First Rock Musical. New York: Greenwood Press. p. 166. ISBN 978-0-313-27564-7.
- Jha, Subhash K. (2005). The Essential Guide to Bollywood. Roli Books. ISBN 81-7436-378-5.
- Jones, John B. (2003). Our Musicals, Ourselves. Hanover: University Press of New England. ISBN 978-0-87451-904-4.
- Lord, Suzanne (2003). Brinkman, David (ed.). Music from the Age of Shakespeare : A Cultural History. Westport, Connecticut: Greenwood Press. ISBN 978-0-313-31713-2.
- Lubbock, Mark (2002) [1962]. "American musical theatre: an introduction". The Complete Book of Light Opera (1st ed.). London: Putnam. pp. 753–756.
- Morley, Sheridan (1987). Spread a little happiness: the first hundred years of the British musical. London: Thames and Hudson. ISBN 978-0-500-01398-4.
- Parker, Roger, ed. (2001). The Oxford Illustrated History of Opera. Oxford Illustrated Histories (illustrated ed.). Oxford University Press. p. 541. ISBN 978-0-19-285445-2.
- Rubin, Don; Solórzano, Carlos, eds. (2000). The World Encyclopedia of Contemporary Theatre: The Americas. New York City: Routledge. ISBN 0-415-05929-1.
- Shakespeare, William (1998) [First published 1623]. Orgel, Stephen (ed.). The Tempest. The Oxford Shakespeare. Oxford University Press. p. 248. ISBN 978-0-19-283414-0.
- Wilmeth, Don B.; Miller, Tice L., eds. (1996). Cambridge Guide to American Theatre (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-56444-1.
- Wollman, E. L. (2006). The Theater Will Rock: a History of the Rock Musical: From Hair to Hedwig. Michigan: University of Michigan Press. ISBN 0-472-11576-6.
Further reading
- Bauch, Marc. The American Musical. Marburg, Germany: Tectum Verlag, 2003. ISBN 3-8288-8458-X
- Bloom, Ken; Vlastnik, Frank (2004-10-01). Broadway Musicals : The 101 Greatest Shows of All Time. New York: Black Dog & Leventhal Publishers. ISBN 1-57912-390-2.
- Bordman, Gerald (1978). American Musical Theatre: a Chronicle. New York: Oxford University Press. viii, 749 p.ISBN 0-19-502356-0
- Botto, Louis; Mitchell, Brian Stokes (2002). At This Theatre: 100 Years of Broadway Shows, Stories and Stars. New York; Milwaukee, WI: Applause Theatre & Cinema Books/Playbill. ISBN 978-1-55783-566-6.
- Bryant, Jye (2018). Writing & Staging A New Musical: A Handbook. Kindle Direct Publishing. ISBN 9781730897412.
- Citron, Stephen (1991). The Musical, from the Inside Out. Chicago, Illinois: I.R. Dee. 336 p. ISBN 0-929587-79-0
- Ewen, David (1961). The Story of American Musical Theater. First ed. Philadelphia: Chilton. v, 208 p.
- Gänzl, Kurt. The Encyclopedia of Musical Theatre (3 Volumes). New York: Schirmer Books, 2001.
- Kantor, Michael; Maslon, Laurence (2004). Broadway: The American Musical. New York: Bulfinch Press. ISBN 0-8212-2905-2.
- Mordden, Ethan (1999). Beautiful Mornin': The Broadway Musical in the 1940s. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-512851-6.
- Stempel, Larry. Showtime: A History of the Broadway Musical Theater (W. W. Norton, 2010) 826 pages; comprehensive history since the mid-19th century.
- Traubner, Richard. Operetta: A Theatrical History. Garden City, New York: Doubleday & Company, 1983
External links
Library resources about Musical theatre |
- Internet Broadway Database – Cast and production lists, song lists and award lists
- Guidetomusicaltheatre.com – synopses, cast lists, song lists, etc.
- The Broadway Musical Home
- History of musicals (V&A museum website)
- Castalbumdb – Musical Cast Album Database
- Synopses and character descriptions of most major musicals (StageAgent.com)